Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘musica’ Category

Por. Salvador Cañas

Laetitia Sadier/Rooting for Love

La música que evoca la permanencia del ayer como un gesto de vigencia atemporal, no habría sido la misma sin el camino confeccionado y trazado por la visionaria francesa Laetitia Sadier ( Stereolab, Monade ), quien desdelos noventa no ha dejado de compartir con el mundo sus inquietudes y sus reflexiones, generalmente ligadas a una visión crítica de la vida atravesada por aquellas desigualdades inminentes de un sistema que nos rige universalmente.

Con su más reciente entrega Rooting for Love, Sadier confirma su amor por la música del pasado en un continuo florecimiento en nuestro ahora, llevándonos de la mano a través de su elegancia y experimentación, ambos convertidos en método de trabajo que no se escucha agotado, sino por el contrario revitalizado y contundente, donde solamente la experiencia la pudo haber llevado a ese sitio, donde también se regodea sin pretensiones, sino para compartirnos lo que le apasiona con una decena de piezas exquisitas para tímpanos exigentes como queda simplemente ejercitado en Protéïformunité, The Dash y The Inner Smile, que me parece destacan de un álbum delicioso y voluptuoso musicalmente hablando.

Concepción Huerta/The Earth Has a Memory

Las cualidades que podemos apreciar de los sonidos en nuestros días, realmente pueden ser sublimes en la medida de los procesos que la digitalización permite a los y las creadoras sonoras alcanzar, más allá de su uso como herramienta, sino como método de trabajo, para que la experiencia cognitiva sea una idea concretada y que nos lleve a parajes compartidos entre las autoras y quienes escuchamos.

Indudablemente The Earth Has a Memory, de la experimentada artista sonora Concepción Huerta, donde no solamente da título a un disco concepto, sino que realiza una declaración techno-científica, logra seducir a esos oídos insaciables, a esos tímpanos que buscan constantemente saciar aquellas voluptuosidades sónicas que no se encuentran tan comúnmente y que si les gustan las altas y medias frecuencias, van a disfrutar al máximo con We Return to The Center y los demás pasajes que construyen este delicioso viaje sonoro conformado por siete piezas, que seguramente las y los dejarán con ganas de más.

Shedfromthebody/Amare

Cuando la música y las letras se abrazan una a la otra, el resultado puede ser tan profundo como la misma obscuridad bañando el todo del universo, donde su disfrute puede ser aún más sublime si la voz de la finlandesa Suvi Saarikko, nos narra un conjunto de historias donde reconocemos la complejidad del amor y todo lo que nos signifique, cuando lo rosa se ennegrece y el gris ilumina tenuemente, algunos brillos de luz que intentan no perecer ante la lluvia incesante que cae sobre estas narrativas.

Posiblemente así podemos describir el tercer álbum de Shedfromthebody, que puede ser realmente adictivo después de la primera escucha, porque su tono negro seduce y atrapa, llevándonos por tersos y distorsionados pasajes como ocurre en Kuchisuke, Air y Holy Soil, que por igual nos acarician y nos sacuden, manteniéndonos en una tensa calma, donde nada permanece quieto ni inerte y oscuramente vivo.

Microhm/Desvanecer

Leslie García es una de las artistas audiovisuales mexicanas más importantes e interesantes de los últimos diez años, nombrándose artísticamente como Microhm, ha llevado su creatividad y la utilización de herramientas digitales a lugares, que solo ella ha podido alcanzar con una investigación y dedicación innegables, que son notables por su alta calidad.

Con su más reciente Ep Desvanecer, el despliegue de su depurado trabajo nos incrusta en un proceso interpretativo fascinante a partir de los títulos de las piezas, nuestro sentido del oído inevitable intenta rastrear la naturaleza del amalgama sónico estructurado, que cognitivamente hablando, nos lleva del sonido a la reflexión conceptual de Silencio cómplice, Nostalgia y El despojo.

Prania Esponda/Desibedienta

Desde Tlaxcala Prania Esponda, la reconocemos como otra voz joven, que sabe de la importancia de tener una postura política crítica y feminista ante la realidad  de violencia de género en nuestro país a través de la música, en ese sentido la artista veinteañera, ha sabido levantar su puño a través de sus versos, que nos hablan de una cotidianidad a la que las mujeres de México y del mundo se enfrentan.

Desobedienta es su más reciente Ep donde además de su prosa directa y ritmos hip hop con los que la conocimos, en esta ocasión se permite narrar a través del Spoken Word, Reggeaton y Corrido tumbao, un conjunto de piezas, que sabemos buscan concientizar por una vida donde los derechos de las mujeres y las leyes que las protegen, no sean letra muerta y al mismo tiempo nos está mostrando a otros lugares de la creación que seguramente estará desarrollando en el mediano plazo.

Naibu/Suns Solei

Con más de una década en los senderos de la música electrónica, Naibu consigue llegar a un punto depurado y sofisticado de su estilo Drum & Bass bañado de Ambient Music, donde por momentos se deja llevar por beats sincopados, con momentos que nos recuerdan a ciertos momentos de jams de jazz, que no le hacen titubear en su permanente elegancia tan disfrutable, como para purificarnos los tímpanos y situarnos en una ensoñación electrónica de la que no queremos regresar.

Me parece que la zona central del álbum Suns Solei, es un deleite sónico como si estuviéramos sobre volando la realidad o al mismo tiempo tocando las fibras de la imaginación con el cuarteto compuesto por La spirale du temps en su afán sincopado, con Just a Dream, que es una de las piezas que se acompañan de una letra narrativa con Blind Waves y su pasaje sonoro hacia la pista de baile con lo que nos trae Spring. Sin duda, este disco los hará reflexionar, viajar y bailar.

Eisfabrik/Götter in Weiss

A una década de trabajo, este cuarteto alemán, ha sabido mantener sus álbumes a bajas temperaturas como lo propone su nombre, dicha línea conceptual de trabajo nos parecen muy apropiadas para su propuesta Future-Synthpop, que para esta cuarta producción, confirma su estilo poderoso y cadencioso a la vez, donde su sutil obscuridad permea a todo este álbum con poderosas secuencias rítmicas que difícilmente te mantendrán quieto a su escucha.

Lost My Mind, King of the Cold, When I Fall y Never Before, las destaco del conjunto de las once piezas que conforman esta producción de uno de los  cuartetos más sobresalientes de la electrónica del siglo XXI proveniente de uno de los países con mayor tradición, en la historia de la música electrónica popular.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y

https://radio-en-vivo-mx.com/en-neza-radio-97-3

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Roberto Salomón/ Acaso tú, inesperada lluvia

Cuando un discurso artístico logra pronunciar ideas y sentimientos, sin utilizar ninguna palabra, entonces podemos pensar abiertamente que aquello que designamos como arte, existe y se desenvuelve como un mecanismo comunicativo, donde no necesariamente el receptor requiere de las herramientas teóricas y técnicas para decodificar los mensajes de las piezas o las obras, ya sean visuales, auditivitas o un amalgama de ambas.

En este sentido, me parece que el segundo álbum del pianista mexicano Roberto SalomónAcaso tú, inesperada lluvia, logra concretar de excelente manera, lo que la memoria nos permite evocar a través de situaciones, personas, lugares y sentimientos, representados  desde la partitura que se desenvuelve como un constante oleaje de lo que quedó en lo pasado.

Con un decena de piezas, Salomón lleva a las y los escuchas, a través de un viaje intimista sobre sus reminiscencias vivenciales, las cuales son convertidas en espejo musical de momentos emotivos, de pasajes a los que podemos acceder desde la nostalgia de lo que ya no regresa, aunque sigue perdurando en los recuerdos evocados al transitar por la totalidad de este álbum y sobre todo al escuchar Impulsos delirantes, Sutil con claroscuros, Al filo de la luz y el homónimo que da nombre a este disco, que seguramente será adictivo a la escucha de esos oídos que aman las experiencias instrumentales, donde la contemplación en medio de tanta inmediatez, es en sí mismo un acto político que confronta las imposiciones del sistema virtual, para regresarnos a una rítmica sumamente humana, donde el vivir es sentir, imaginar y evocar la melancolía desde la sensibilidad de nuestros tímpanos.

Ritmo Cósmico/Guardia Nacional

Me atrevería a afirmar que muy pocos habríamos imaginado que el siglo XXI, significaría para la producción de Post Punk en México, un momento pleno para su despliegue. Ritmo Cósmico desde Guadalajara, es una muestra de lo que me parece un afortunado auge a destiempo de este género que constantemente nos puede tocar fibras sensibles por su melancolía permanente e Iván Herrera logra enfatizar no solamente desde el ensimismamiento que tanto disfrutamos con este género, sino también mirando hacia afuera, muy atento de los movimientos sociales y de la violencia de nuestra propia historia, que hoy permea a las diversas realidades de nuestro contexto.

Guardia nacional, lleva por título su más reciente entrega, conformada también por Los fantasmas del pasado y Florecer, un trinomio que nos habla de una personalidad que se va solidificando desde una mirada crítica hacia las relaciones humanas, sus contradicciones, sus sueños rotos y sus historias no hechas realidad, donde también el contexto social de nuestro país en la actualidad las permea inevitablemente. 

Lorelle Meets The Obsolete/Datura

Las y los músicos que se alejan constantemente de la complacencia y que una vez convertida en eje transversal de su propuesta, son dos aspectos por los que inevitablemente estamos obligados a distinguirles por eso como atributo de sinceridad y de compromiso con una filosofía de inminente contrapeso del mercado, sus discursos y productos plásticos.

Así es como podríamos de cierta manera describir a una década de trayecto del dueto Lorelle Meets the Obsolete, que con Datura como su tercer álbum, despliega nuevamente dichos valores alcanzados y desarrollados de una manera que posiblemente se aleja un poco de la vena psicodélica y se acerca más a la deliciosa experimentación y una sutil obscuridad permanente a lo largo de este álbum, desde su apertura con la pieza homónima y con  Invisible, Golpe Blanco y Óvalo.

Kaukolampi/Inside The Sphere

El primer álbum como solista del líder de la banda finlandesa KXP, es uno realmente inmerso en un espacio que logra aislarnos del todo, que nos incrusta en una realidad totalmente artificial, producto de la estética electrónica digital mucho muy desarrollada durante este siglo.

Estéticamente hablando, la experiencia puede ser extraordinaria, el viaje sónico propuesto por Kaukolampi puede ser tan subjetivamente abstracto como cada quien lo decidamos, sus capas de sonidos son un ejercicio delicioso a la escucha de la sensibilidad profunda de los juegos sónicos inmersos en una obscuridad sublime, donde su comodidad nos seduce a la permanencia constante en este espacio imaginario compartido con su autor.

Magic Wands/Switch

Con tan solo once años de trayectoria, el dueto estadounidense que de manera muy natural transita desde el Dream Pop, el Post Punk y ciertos coqueteos con el Gothic Rock, ha logrado solventar cinco álbumes de los cuales dos de estos fueron publicados en Cleopatra y Metrópolis Records, ambos sellos especializados en los géneros antes mencionados.

Con Switch, Chris y Dexy Valentine confirman una madurez desarrollada y encontrada, gracias a que han manejado de manera extraordinaria el buque del pasado musical de los géneros en los que se desenvuelven, que indudablemente han impregnado en su producción realizada durante la segunda década de este siglo.

Si algo les ha dado personalidad a lo largo de su carrera, es esa sutil obscuridad impresa en sus melodías y armonías como un eje rector de la composición como lo encontraremos a largo de este álbum de donde destacó en Joy, Starbreeze y Day Light.    

Slowdive/Everything is Alive

A dos décadas de la escucha del disco Souvlaki, considerado como uno de los álbumes de absoluta referencia en la historia del Shoegaze y Dream Pop del mundo, es casi metafísico que la banda Slowdive, entregue una nueva y segunda producción a 20 años de este suceso musical que marcó su historia y la de dos géneros que hasta hoy siguen caminando de la mano y además en el marco de sus últimos diez años de su regreso a los escenarios y sus nuevas publicaciones.

Conformado por un octágono de piezas que metódicamente están situadas en el orden preciso, para vislumbrar a las y los oyentes, un sendero preconcebido, donde la contemplación inmersa en un aroma permanente a petricor nos lleva hacia al sueño soñado por alguien que desde su abstracción tiene la claridad de comportarnos las nebulosas de su pensamiento en taciturno, desde donde se concibe la vida melancólica en todo lo que lo rodea y  que justamente las piezas Shanty, Kisses, Skin in the Game y Chained to a Cloud, confirman la posibilidad de esta lectura personal, que espero sea compartida después de que escuchen.

Cathedral Bells/Everything At Once

Cuando los primeros acordes de la ensoñación acarician nuestros tímpanos y nuestra imaginación se deja llevar; la química cognitiva fluye cual brisa rodando nuestra piel, como seguramente nos ocurre con All Under the Sky, que es la pieza que nos ancla a la escucha del álbum Everything At Once.

Resultado de lo que se le ha llamado con el tiempo Dreamgaze, como una fórmula solo alcanzada por algunas bandas, es que Cathedral Bells, resuena desde los parajes oníricos de la contemplación contemplada por los que escuchamos hacia los confines del sin fin a media luz como ocurre con Endless que a manera de antesala nos guía a otros parajes más aterciopelados como los pintados sónicamente por Fall Into Place y la delicada Silent World.

Matilda/Bailando en la tempestad

El séptimo álbum del dueto argentino, indudablemente refleja el testimonio de las crisis permanentes, donde la tensa calma nos permite continuar a pesar de estar al borde del control, donde también el amor es el que sigue salvando antes del desbordamiento ante un caos normalizado y vigente, que ha sido abordado musical y líricamente a lo largo de dos décadas de manera muy precisa por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos.

Aunque el electropop no es precisamente uno de los frentes desde donde se realiza de manera permanente comentarios críticos políticos a propósito de problemáticas socio-económicas y culturales en todo el mundo, este binomio electrónico ha sabido incrustar en sus cadenciosas y bailables creaciones, varias reflexiones a propósito de todo eso que golpea constantemente a las mayorías, entre esos temas obviamente el amor y su contrario para que los Hermanos en la oscuridad, Amanecí y Utopía trunca son justo el espejo del desencanto y Estuvimos acá, Amuletos y Lejos del centro, nos llevan a través de la sublime melancolía de momentos que se fueron y que solamente con la nostalgia nos parecen disfrutables ante su ausencia.

Lucia Tachetti/ Flaps

Al lugar a donde ha arribado la electrónica de la argentina Lucia Tacchetti, es uno que sónicamente nos puede situar más allá del continente americano, mostrando que en el curso de la tercer década de este siglo, su confección no solamente responde a su identidad de habla hispana latina, sino lo que eso puede formular como resultado de un largo cruce hacia las referencias innegables de la música que reconocemos desde las tierras del llamado viejo continente.

Esta tercera entrega, titulada Flaps me parece que logra delinear una refrescante y muy interesante faceta de la música electrónica realizada por mujeres en el ahora del 2023, donde el trinomio Rota, Dark y Solos componen un trinomio de comentarios a propósito de la sinceridad y su ruptura con la apariencia, para trazar de manera reconfortante, que la honestidad nos sigue distinguiendo como humanidad ante tanta robotización sistemática impuesta.

Melenas/Ahora          

El encuentro con la tercera entrega discográfica de la banda española de mujeres Melenas, ha sido uno de los más disfrutables de este año, porque nos llevan a un pasado reconfeccionado en este siglo XXI, con su fresco estilo Kraut, Post Punk y Shoegaze, donde los sonidos de sus sintetizadores no solamente nos transportan cinco décadas atrás, sino que también rememoran con constantes coqueteos a las glorias que fueron lideradas por Letitia  (Stereolab) y Trish Keenan (Broadcast) en los años noventa y al inicio de este milenio.

Este tercer álbum titulado Ahora, me parece que se erige como una pieza fundamental en su joven transitar musical, donde con certeza, serán atrapadas y atrapados en su constante reproducción para que con sus diez temas, no solamente se permitan bailar, sino también puedan darse el tiempo de la contemplación para disfrutar de las diversas capaz sónicas con  que estos han sido confeccionados para el disfrute de sus escuchas, como seguramente lo notarán desde la pieza que lo abre, hasta su paso por Mal, Bang, Promesas, Tu y yo y 1000 canciones.

Lieslie Grun/Lazaro pt.1

A una década de trayectoria musical, el cuarteto de la cdmx, logra entregar su más reciente producción Lazaro pt.1, donde continúan resaltando sus reflexiones sobre lo complicado de las marañas de las relaciones humanas, siempre atravesadas por sus miradas a la fragilidad y la vulnerabilidad de las mismas como castillos de arena disueltos por la irremediable inestabilidad de los vientos, tan parecido al espejo en el que nos miramos constantemente.

Entre la nostalgia y los sueños que no ocurrieron, Leslie Grun construye con once piezas uno de los álbumes de Indie Rock con sutiles pasajes Post Punk, donde las remembranzas y los anhelos fluyen con naturalidad narrativa en No me voy a quedar, Cómo te olvido, Soñé contigo, Siempre que regresas, Once y Nos volveremos a ver, que en conjunto convergen en una melancolía que seguramente encontrara un cálido refugio en quienes las escuchen con detenimiento.     

Escucha todos loes viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y https://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

El nacimiento de Matilda proviene de la ciudad argentina de Rosario en 2001 cuando después de separarse del tercer integrante de aquel naciente prospecto de percusiones programadas, un bajo con mucha presencia y una voz suave y profunda, gestaran su primer pronunciamiento al mundo a través del álbum Tres Corazones Rotos y un Ordenador (2002), titulo que subraya una circunstancia globalizada, una  afirmación del acompañamiento de los sentimientos humanos y la máquina.

Si quisiéramos dibujarles una ruta, seguramente la trayectoria que han marcado Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos se desplaza a través de una vía de doble sentido, la primera que atiende la formulación de un pop con demasiada solvencia que les permite comenzar su relación con el escucha a partir de la provocación del baile cadencioso y la segunda con diversas declaraciones sobre el amor, la empatía social, la crítica política y las marañas emocionales como puntos de partida para suscitar una reflexión en medio de una danza inevitable.

Formas de Inventar nuestro Destino de 2005 es su segunda entrega, donde  Desaprender, Volviendo hacia el Sur, Visiones Solitarias y Otros Tiempos, inscriben al álbum en su interés por revisar esos vicios sociales, políticos y morales que solamente han alienado a los humanos en una historia, donde el abuso y las desacreditaciones personales y sociales, suelen determinar sus actos diarios, en un marco sumamente dosificado de simulación e hipocresia.

Hacía finales de la primera década del nuevo milenio Para ser Movimiento de 2008, me parece que marcaría un antes y un después en la carrera de Matilda, sin duda esta es su pieza cumbre; el estilo que estaban buscando simplemente impregnaba un álbum de letras perfectamente trazadas, la voz encontró su punto exacto, el bajo aunque continuo preponderante, dialoga mucho mejor con los otros generadores electrónicos y las bases rítmicas, a esta entrega se le puede considerar uno de los mejores discos de aquella década y también uno de los más destacados del ámbito electro pop de habla hispana.

Cuatro años después Las Acciones Cotidianas (2012), se convierte en una reflexión necesaria, sobre los efectos de nuestras decisiones vistas desde los ámbitos más básicos de la humanidad en su devenir cotidiano La Prueba y el Error y Los Anónimos, subrayan la importancia de no olvidar la preponderancia de nuestras circunstancias diarias, que aunque a simple vista parecerían solamente repetitivas, el hecho de continuar con ellas marca constantemente nuestra existencia, para mirar el ayer, el hoy y tal vez el mañana inmediato

El Río y su Continuidad de 2016, es el álbum más orgánico de este dueto, se acompaña de elementos acústicos y de coqueteos sumamente sutiles con el espectro de ritmos latinos, las líricas son un llamado a la introspección, a la búsqueda del ser en la naturaleza y en el cosmos, que son un cúmulo de ideas incrustados en Soy un cuerpo, Un amor y el tema homónimo del disco. En esta producción de hace siete años, los argentinos continúan mostrando su estatus de maduración que con los años han alcanzado.

Siguiendo su camino hacia el cierre de la segunda década de este siglo, el duo electropop retoma una frase clave para las ideas de la colectividad, con Imaginario Popular (2019), insisten con la importancia del fortalecimiento de la empatía, sobre las preocupaciones de las mayorías que no deben responder a las dictadas por las hegemonías de la globalización. Danza sin final, Es la manera, Nuevas Formas y Vamos ardiendo, son las que mantienen encendida la fogata de ese ejercicio donde la imaginación se convierte en una voz plural y esperanzadora.

Bailando en la tempestad de este 2023, refleja el testimonio de las crisis permanentes, donde la tensa calma nos permite continuar a pesar de estar al borde del control, donde también el amor es el que sigue salvando antes del desbordamiento ante un caos normalizado y vigente para que los Hermanos en la oscuridad, Amanecí y Utopía trunca son justo el espejo del desencanto y Estuvimos acá, Amuletos y Lejos del centro, nos llevan a través de la sublime melancolía de momentos que se fueron y que solamente con la nostalgia nos parecen disfrutables ante su ausencia.

Con siete entregas, Matilda ha conformado una sólida carrera en los terrenos del de la música independiente de habla hispana, ha configurado un estilo desplegado a través de un pop electrónico minucioso y elegante, cadencioso y seductor, bailable y reflexivo. Godoy y Molinos,  ya concretaron dos décadas de labor musical desde una de las venas con menos impacto fuera del alcance propio de su pequeño nicho y al igual que la mayoría de las historias con estas características, su legado ha sido apreciado por un público cautivo, el cual ha mantenido a flote a esta propuesta que se ha desenvuelto a pesar de su depurado estilo, en un camino sumamente local y regional, espero que este renglones les deje las suficientes cosquillas, para que se acerques a su música, nunca es tarde para dosificar de placer a nuestros oídos insaciables.

Escucha todos los viernes #LigaarteRADIO a las 17 hrs por En Neza Radio 97.3 FM y https://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

A un poco más de cuatro décadas del primer álbum de Depeche Mode de donde se extrae la emblemática I Just Can Get Enough (que ha estado sonando después del encore) y no solamente de su carrera, sino también de la década de los ochenta, es que para Dave Gahan y sus secuaces significara su posicionamiento y tránsito por la música totalmente electrónica a base de sintetizadores análogos, que marco un contexto de producción musical en todo el mundo ubicada en la cadenciosa ola Synth Pop, que todavía es un referente y una impulsora de lo que se hace en nuestros días.

Tal vez este sea solamente uno de los posibles significados de fondo al asistir a alguno de los conciertos que van conformando el Memento Mori Tour, que aglutina una selección sumamente interesante de una carrera, que significa 15 álbumes y de donde extrajeron solamente 24 piezas, que indudablemente nos dejaron momentos compartidos de un hasta hoy, inagotable soundtrack de 40 años.

Abrir las veladas de su más reciente aparición en los escenarios del mundo con My Cosmos Is Mine, me parece que es una declaración sobre la abstracción de una conexión con el todo, tal si eso trascendiera de la narrativa poética al suceso científico, de lo multirelacionado desde la suma orgánicamente diseñada por una sabiduría superior, que nos exige continuamente mirar hacia a dentro y hacia afuera, que es justamente lo que ocurre a lo largo del Set List de estos actos en directo.

Cada una y uno de los que asistimos el 21, 23 o 25 de septiembre de 2023 a estos esperados conciertos, sabemos que de su álbum más reciente fue memorable escuchar Ghost Again, que ya se convirtió en nuevo clásico de su repertorio, quizás porque plantea la remembranza de personas cercanas a las que amamos y que han dejado este plano terrenal.

También en otro sentido, subjetivamente todas y todos, tendremos la apreciación específica de algunas canciones que nos remiten a experiencias particulares, que al escucharlas de nuevo en vivo por segunda, tercera, cuarta y quinta ocasión, hablando de quienes hemos cabalgando más en esta pasión musical y por lo que aún recordamos de su primer visita al Palacio de los Deportes en 1993 y encontrarse de nuevo en el escenario con Stripped, Question of Lust, In Your Room, Never Let Me Down Again, nos lleva a la nostalgia de un camino muy afortunado al ser acompañadas y acompañados por piezas fabulosas de los treinta años.

Esto igualmente nos lleva a pensar en los detalles de producción a lo largo de una carrera que evolucionó con demasiada naturalidad a una permanente y sutil obscuridad que emprendieron con el disco Black Celebration y que continúa hasta su más reciente producción, solventada desde su evolución también musical al Synth Rock,  al que tanto han marcado pauta hasta nuestro hoy.

Es así, que entonces podemos entender que la curaduría de este tour, que se permite omitir piezas de algunos discos, que se atreve a no tocar clásicos de los 80, 90 y 2000 y que al mismo tiempo proporciona un perfil sólido de una personalidad creativa, para quienes justamente con esta gira tuvieron la oportunidad de verlos en vivo por primera vez en nuestro país, ha sido una acertada manera de conectar con públicos jóvenes que los vienen descubriendo durante los últimos años.

Finalmente, diría que la revisión que hacen de su paso por este siglo, dejó estratégicamente fuera a sus dos álbumes anteriores, Spirit y Delta Machine, para brincar hasta los primeros años de los 2000 y hacer lo mismo con Exciter, lo que nos lleva a observar que de esta gira, fueron cinco discos los que no considerados para esta revisión de cuatro décadas de trabajo, dejando fuera lo del pasado reciente y lo del pasado entre la transición de su formación inicial totalmente sintética, al que regresa con gran elocuencia al estructurado como una banda de rock convencional.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y https://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

La ruptura amorosa es la ruta narrativa de esta Road Movie, en la que acompañaremos a dos jóvenes a través de un viaje musicalizado con un brillante Score de Mateo Sánchez Galán, que trasciende a elemento sustancial en esta búsqueda de la sanación a aquellas heridas que quedaron abiertas.

La joven cineasta mexicana logra construir con su ópera prima, un interesante puente entre el cine y la música, como un binomio que nos permite conocer un poco más a su autora y que nos recuerda que en distintos momentos de la historia del séptimo arte, estos encuentros y cruces han sido resaltados de manera similar con anterioridad, convirtiendo a la segunda en otro personaje encargado de representar momentos, sentimientos  y pensamientos hechos armonías, melodías y silencios.

Silvana Lázaro, resuelve con mucha naturalidad, la manera en la que inserta en esta historia intimista, elementos de la realidad misma a su paso hacia el norte del país, donde fragmentos de otras micro historias, inciden en el todo de lo que se quiere contar, para entonces no abstraer totalmente a los protagonistas del mundo y su continuidad imparable.

Representada a través del enojo y la pérdida, la fascinante melancolía está impregnada en Canción de invierno, como en un encuentro significativo con el cine como método terapéutico, donde dialogan permanentemente sin nombrarse a quienes no desean referirse y que sin embrago están presentes en su ausencia.

También es de resaltar en esta pieza fílmica, dos tópicos intrínsecos relacionados con la edad de sus personajes; la juventud y la posibilidad de encontrarse asimismos, donde para ambos su relación con la música y los instrumentos, los lleva a resignificar quiénes son y hacia dónde quieren timonear el viaje en el que se encuentran.

Canción de invierno, se estrena el próximo  en Cineteca Nacional, el Ifal,  la Casa del Cine, Cine Tonalá y en las cinetecas de Monterrey, Tijuana y Guadalajara.

Escucha todos los viernes a la 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y https://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

De la amplia producción musical que podemos disfrutar de lo que va corriendo de este año, les dejo una breve selección de bandas en su mayoría de muy reciente aparición, que desde la multiculturalidad como un eje que permite dialogar y compartir viajes sónicos sumamente disfrutables, acompañados de viejo conocido de la música experimental estadounidense. Espero la disfruten!

Deerhoof/Miracle Level

Con 25 años de trabajo, transitando por caminos como la música experimental, el noise rock y el avant garde, la banda estadounidense Deerhoof, ha grabado varios de los álbumes más exquisitos y recordados por nuestros oídos insaciables,   que están sumamente alertas de experiencias estéticas de este y otros tipos.

Con su Miracle Level, despliegan musicalmente hablando, los abundantes dotes estilísticos que les han dado tanta atención y prestigio alrededor del mundo, donde la voz de la japonesa Satomi Matsuzaki, simplemente nos vuela la cabeza una y otra vez.

Como en cada uno de sus producciones, la sorpresa es uno de sus métodos para seducirnos, no saber hacia a dónde iremos después de la primera pieza, es algo que posiblemente nos mantiene siempre alertas de lo incierto y listos para un viaje con destino abierto.

Yaeji/ With a Hammer

Formada en arte conceptual y diseño gráfico, la joven música de 30 años, mitad surcoreana y estadounidense, ha despertado el interés de las y los amantes de la música electrónica, que durante esta década han escuchado diálogos estrambóticos, donde el house, la experimentación, el trap y el drum and bass; se enriquecen sin miramientos ni prejuicios. 

Yaeji con su segunda producción With a Hammer, simplemente nos seduce para guiarnos a un lugar sumamente enriquecido de sonidos, texturas y velocidades electrónicas que van de lo vertiginoso al paso cómodamente lento y cadencioso. El trabajo de esta joven mitad occidental y mitad oriental, nos puede recordar al de Fantastic Plastic Machine o Cibo Matto, por mencionar algunos. Conformado por trece piezas, desde su inicio con Submerge FM, pasando por Fever, Pass Me By y cruzando hasta Think to Smash, no dejarán a nadie sin reaccionar a una vertiginoso y suave viaje sónico, muy parecido a la frescura de un viento reparador en una calorosa y molesta tarde de cambio climático.

Jackie Mendoza/Galaxia de emociones

Transitando con gran naturalidad entre el rock, la electrónica y el pop, la joven mexicana Jackie Mendoza, nos presenta una producción sin el menor interés por ser situada en un lugar específico, se da rienda suelta a experimentar musicalmente sin regodearse en lo pretencioso y por el contrario permitir que fluyan los sonidos justamente necesarios para su intención en la forma y en el fondo; la de no llegar a un lugar común.

Con los temas Natural, Hay frijoles en la casa, Dream Conductors, Galaxia de emociones, Ya somos estrellas, por supuesto, que el discurso de sus letras fortalece a lo musical, incidiendo en reflexiones sobre el poder, la identidad y los feminismos, entre otros, Mendoza asume con claridad, su libertad de expresión en el ejercicio intrínseco de su dinamismo como una herramienta conceptual de trabajo.   

Häxan

El post punk en México tiene su propia historia, ha caminado desde aquellos legendarios años ochenta de la centuria pasada con contados y míticas bandas, continuo con sigiloso paso por los noventa, en un década de apogeo del movimiento gótico en la cdmx y ha remarcado con más presencia su recorrido durante este siglo XXI con una producción que se ha ampliado tanto cuantitativa como cualitativamente durante los últimos años.

Häxan, es un muy reciente dueto de post punk, conformado por Helly Macabre  y Aldo Jmx, debutaron en directo en El centro de salud de la colonia Roma en abril de 2023, les hemos escuchado dos sencillos oficiales, Burn y Meyers, bastante depurados en lo que respecta a su género, además de la versión en demo de Grey Shadow y el cover a Tear you Apart de She Wants Revenge.

Petite Amie/Devil in the Woods

Llevamos de escucha, tres piezas que serán parte de la más reciente producción del quinteto Petite Amie y que debo confesar que desde que los conocimos a mediados de 2020, nos han llevado a lugares no tan frecuentemente visitados por la música mexicana independiente relacionada con el rock y anexas, posiblemente eso sea uno de sus varios encantos.

Devil in the Woods, nos invita a fantasear con el encuentro con un personaje tan revestido de misterio, en un lugar que puede significar para cada quien un tipo específico de bosque, donde su espesura, su temperatura y sus follajes, seguramente darán todo el ambiente para esta cita agendada y vislumbrada por Otra Vez, Rester y Volver a ser

Gnoomes/ Ax Ox

Desde Rusia, al igual que de otros países, el revival del post punk está en un apogeo permanente en el este siglo XXI y al escuchar a Gnoomes con su Ax Ox, inevitablemente el recuerdo sobre la aclamada ficción Leto del cineasta Kirill Serebrennikov, nos remite a una constante nostalgia, acerca de un momento histórico no nos tocó vivir en México y mucho menos en Rusia y que gracias a la frescura de las jóvenes generaciones entusiastas de este género, pareciera que viajaron del pasado a interpretarlo en este 2023.

Este joven cuarteto, formado por Dima KoniushevichMasha PiankovaPasha FedoseevSasha Piankov, también conforma su primer álbum con algunas piezas ambientales Les Funérailles y NST, que fluyen de repente a la electrónica Salted Caramel y Loops y regresan al post punk frío de aquellas regiones del planeta, cantadas en ruso como en Trans Eternal Siberian y Bristoled, lo que en su conjunto lo colocan como una producción que sorprende positivamente a sus escuchas.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

A cuatro décadas en el tiempo, donde una realidad específica a propósito del Rock mexicano, estaba sucediendo en el subterráneo de los espacios no oficiales para su plena manifestación, el punk y lo que eso signifique para sus matices; la furia juvenil que los caracterizaba por piezas musicales directas y vertiginosas, fueron revivida el pasado 20 mayo por Dangerous Rhythm en el Circo Volador.

Electroshock, Colors, Social Germ e Indocumentado, sonaron como seguramente varias y varios de los asistentes, imaginábamos lo hacían en 1978, año del que data el primer álbum de esta emblemática banda pionera de la escena que no solamente es reconocible por las cabelleras en picos, los pantalones rotos y los estoperoles, sino por representar la negación de lo establecido, las alienaciones de todo carácter y la intención de hacer y proponer planteamientos políticos, sociales, económicos y culturales distintos, con lo que se tuviera a la mano.

Este evento, debe quedar esculpido en la memoria del Rock mexicano, donde por un lado, se reunieron para tocar el cuarteto original que dio vida a Dangerous Rhyrhm, es decir, Piro Pendas, Marcelo Aramburu, Rip Sick y Jonnhy Danger, una de las primeras bandas de punk en nuestro país y por el otro, que se proyectó de manera presencial por primera ocasión, la pieza documental autoría de Pilar Ortega (Just Like Heaven) Aquí no pasaba nada, el cual reúne una serie de testimonios de personajes relacionados con la actividad musical subterránea de finales de los años setenta y principios de los ochenta; periodistas, productores músicos y seguidores aguerridos, que en conjunto reconstruyen aquella memoria sobre eventos y lugares, que si no hubieran existido, esta historia no sería la misma.

Esta fue indudablemente una velada memorable, no habrá un regreso de Piro y compañía a los escenarios, este evento fue único e irrepetible, al que acudieron varios personajes de la vieja guarda de esta historia contra cultural nacional, a rememorar aquellos días, donde el punk corría por la venas de una juventud rebelde, que permitió desde la clandestinidad superar de manera paulatina, aquellas trabas instauradas para censurar la libertad de expresión y construir puentes inexistentes para el regreso del rock a la radio, los conciertos y la producción discográfica, que había sido casi totalmente bloqueada desde aquel mítico festival de Avándaro.

Finalmente, diría que Dangerous Rhythm, desde su nacimiento, ya estaba mirando hacia un futuro más allá del punk y su estética, mirando hacia los sonidos y los temas que dan identidad a la región latinoamericana, seguramente por eso hoy en 2023 continua en marcha la evolución de aquel memorable punto de partida a 45 años de proceso y transformación, para lograr una personalidad que sigue respetuosa de sus orígenes.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Hacia finales de los años setenta del siglo XX, la música estaba escribiendo una historia entre líneas de la producción que se percibía en el mundo a simple vista. Los sintetizadores utilizados en varias bandas prodigiosas del Rock Progresivo, mostraban posibilidades mucho más abiertas como para quedarse cómodamente sin explorar arriesgadamente otros caminos posibles. Tomando esos caminos; en Alemania lo hicieron Kraftwerk, en Francia, Jean Michelle Jarre, en México Capitán Pijama y en Japón Isao Tomita y el fallecido el pasado 28 de marzo a los 71 años, Ryuchi Sakamoto, a quien está dedicado este breve texto.

Durante 45 años de trabajo, el japonés logró desarrollar un cuerpo de obra musical y sónica, a la que podemos denominar como innovadora, ecléctica e imprescindible para la historia del lado B de la producción musical contemporánea entre dos siglos, la cual es sumamente importante para este ámbito de la creación, que se aleja por convicción de aquellas fórmulas estrictamente cimentadas en los intereses de comercializar la música como primer y único objetivo.

Desde su incursión en la electrónica con el trío Yellow Magic Orchestra, al que se le debe una producción electrónica Pop meticulosa y juguetona con referencias directas a la cultura del videojuego de aquellos tiempos, es como recordamos a Sakamoto en sus orígenes, que es el punto de donde tomó enorme impulso para incidir en la música experimental, la ambiental, la electroacústica y las bandas sonoras de cineastas tan importantes como Nagisa Oshima, Bernardo Bertulocci  Brian de Palma y Ryu Murakami, entre otros, que es desde donde fue galardonado con Oscar, Grammy y Bafta.

También realizó diversas colaboraciones con otros músicos como Iggy Pop (The Stuges), David Sylvian (Japan), Brian Eno, PIL, Alva Noto, Arto Lindsay (DNA), Héctor Zazou, Sr. Coconut y Yukiko Omada, entre otros, de quienes tenemos grandes recuerdos musicales y que como precedente, no nos podrían ofrecer otros resultados que no fueran interesantes piezas colaborativas donde la exploración y el diálogo creativo, generaron sin duda puentes de comunicación entre culturas musicales para enriquecer desde el intercambio, al ejercicio estético de la composición musical de las últimas tres décadas.

Esta trayectoria que inició el 1978 con el álbum Thousand Knives y que concluyó este 2023 con el disco 12, el cual dedicó a las grabaciones que últimamente logró terminar a contra corriente de su estado de salud, mermado por el cáncer; nos habla de su gran pasión por la composición y la interpretación.

Finalmente, podemos colocar a la amplia producción de Ryuichi Sakamoto, no solamente por su cantidad, también por su abanico cualitativo, como una de las más valiosas no solamente de la cultura japonesa, sino de toda Asia; al convertirse en un representante  de esta región cultural, al margen de las producciones con enorme empuje comercial e implementar desde otro estrato de la música, un destacado impacto a nivel internacional.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Acid Arab/Trois

Con una década de distancia mirando hacia el comienzo de esta historia que me parece que en 2023 se consolida con su tercer producción, los franceses de Acid Arab, alcanzan un estilo reconocible en el amplio ámbito de la electrónica europea de este siglo XXI y que además los impulsa inevitablemente hacia zonas del oriente medio.

Con Trois, la identidad que han forjando acerca desde la influencia de la música árabe, turca y egipcia, donde los sonidos de instrumentos de esta zona son finamente colocados en diálogo con las métricas de los beats electrónicos y las atmósferas artificiales, para finalmente ser abrazados por los cánticos de estilos propios de la misma región, para imbuirnos en un viaje sónico delicioso, cadencioso e impregnado de la dosis exacta de los sonidos que al mismo tiempo nos sitúan en los continentes europeo y asiático.

Iamnoone/Together Alone

Del mismo sello que La Mecanique, The Astronauts y The Gattering, los delicados italianos del post punk actual, entregan este año su cuarta producción; donde desde el título del álbum plantean una paradoja del sentir humano con Together Alone.

Desde Alemania, Cold Transmission Music se ha convertido en uno de los sellos con uno de los catálogos musicales, que desde la vena obscura, va dejando un panorama de las formas actuales de estos géneros relacionados por un linaje que nos remite inevitablemente a la década de los ochenta.

Together Alone, está conformado por ocho piezas, que desde el tema inicial Kind of Pain, somos totalmente seducidas y seducidos, posiblemente por su referencia musical contenida en el bajo a una de las canciones emblemáticas de The Cure y continuarán atrapados por las personales Happiness y The Edge of the World.

Mac DeMarco/Five Easy Hot Dogs

Dando rienda suelta a la posibilidad de la partitura como recurso narrativo, la más reciente producción del canadiense Mac DeMarco, logra confeccionar en esta ocasión, una representación sónica de una road movie no filmada, donde la música recrea aquellos parajes, trayectos y espacios visitados por el compositor de este viaje.

Como aventurero con mochila al hombro y en libertad, DeMarco plasma genuinamente lo que esto significa al ser su propio productor y sello discográfico, es decir, la amplitud de su ejercicio como creador, se resuelve en la autonomía, para así generar un álbum; sumamente personal e intimista, donde el resultado de la travesía, se convierte también en el viaje para los escuchas.

Toh Imago/Refuge

Uno de los encuentros más afortunados con la electrónica reciente francesa, es indudable la que tuvimos en 2019 con Toh Imago, quien nos sorprendió con sus piezas ascendentes de aquel su primer álbum In Fine.

En 2023 con Refuge, da un giro conceptual a su propuesta, para trabajar con grabaciones de campo de la naturaleza y así confeccionar de manera paradójica, ambientes artificiales de contemplación, para situarnos a través de 11 pasajes electrónicos, para que imaginariamente nos transportemos a esos parajes alejados las metrópolis, para imaginar un mundo distinto, donde el respeto a la madre Tierra y a todos las especias vivas sea una realidad y no un falso discurso político.

Las Robertas/Love is the Answer

Al escuchar el nuevo álbum del grupo costarisense Las Robertas, fue inevitable el viaje en el tiempo 30 años atrás, a la década de los 90 y a los sonidos de algunas de las bandas del emblemático sello Inglés 4AD, a lo que ciertamente en su conjunto, se le debe mucho de lo que hoy ocurre en la producción musical independiente.

Love is the Answer trae nuevamente a la reflexión, una frase que nos hace mucho sentido en este periodo post pandémico por Covid -19, de guerra armada, de crisis alimentaria y cambio climático que seguirá presente y sumándose a otras tantas crisis que vienen del pasado.

Dicho de otra manera, con nueve piezas, este álbum potencializa, una aliento necesario que hable desde Latinoamérica de Our Imperium y Awakening como resultado de una sensibilización mundial sobre si la frase Love is the Answer, trasciende más allá de retóricas en la poesía y el discurso, para convertirlo en acciones claras y concisas de transformación humana.

John Cale/Mercy

A casi seis décadas de aquella revelación musical impulsada por Andy Wharhol, que significó para el mundo, un  antes y un después, The Velvet Underground. El compositor, productor y multiinstrumentista John Cale, quien también fue fundador de la mítica agrupación antes referida, entrega su más reciente producción a la que denominó Mercy, un concepto oportuno en tiempos de crisis aumentadas por la pandemia por covid 19.

Con una veintena de álbumes en solitario y colaborativos a lo largo de seis décadas de prestigioso trabajo, Cale muestra con demasiada naturalidad, por qué es uno de los músicos estadounidenses más interesante e importante del espectro musical experimental; donde se despliega en libertad y encontrando caminos actualizados y vigentes para la composición de este siglo XXI.

Este es un álbum delicado e introspectivo, para el deleite de aquellos oídos insaciables, en busca de pasajes contemplativos donde lo digital y lo análogo dialogan y construyen una línea atemporal posible, a través de partituras arriesgadas que en el pasado confeccionaron los caminos que hoy andamos, musicalmente hablando.

Escucha todos los viernes #LigaarteRADIO a las 17 hrs por En Neza Radio 97.3 y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

El pasado 11 de diciembre de este 2022, lamentablemente falleció Angelo Badalamenti a la edad de 85 años, indudablemente uno de los músicos italoamericano más interesante y trascendente de las últimas cuatro décadas, a quién se le ha considerado uno de los genios y más pulcros compositores musicales para el séptimo arte y que en más de una ocasión nos ha llevado a través de sus partituras a la emotividad y el desbordamiento en sus distintas aportaciones al cine.

Nacido el 22 de marzo de 1937 en Nueva York y de padres italianos, Badalamenti estudio en Eastman School of Music in Rochester y en Manhattan School of Music, donde recibió su formación académica. Durante sus primeros años como profesional de la música se dedico a la docencia y  a escribir canciones para interpretes como Roberta Flack.

Fue en los años setenta cuando comenzó su carrera como compositor de bandas sonoras, sin embrago, fue hasta su encuentro con el cineasta David Lynch en la cinta de culto Terciopelo Azul (1986), como concebimos la germinación de distintas e inmejorables aportaciones musicales a la filmografía de Lynch y de otros artistas audiovisuales e incluso al universo de los videojuegos.

Goblin y Dario Argento, Ennio Morricone y Sergio Leone, Howard Shore y David Cronenberg, Martin Scorsese y Bernard Harmann, son algunas de las mancuernas entre cineastas y compositores que al igual que la conformada entre Badalamenti y Lynch, ha confeccionado experiencias estéticas audiovisuales, que han marcado la historia del séptimo arte, en distintos momentos de un cabalgar Lynchiano hasta nuestros días.

Sus composiciones se caracterizan por notas suaves, hipnóticas, sensuales y obscuras, así como su coqueteo e incursión constante en el jazz, serían las formulas mediante las cuales podríamos asimilar hasta cierto punto, el cómo fue formulando una constante de trabajo que llamó la atención de la crítica especializada y de su público cautivo hasta nuestra actualidad.

Sin duda el trabajo de este compositor estadounidense ha demostrado en más de una ocasión su calidad y frescura para el mundo fílmico, esto le ha otorgado varias nominaciones y premios, que lo han colocado en los más reputados rangos de la composición de los últimos cuarenta años. Aquí un breve transito por esa memoria de reconocimientos. Después de esa primera colaboración; Badalament y Lynch  continuarían con la mancuerna hasta la penúltima pieza del onírico cineasta, cabe destacar que en Industrial Synphony No. 1, el compositor se desarrollo también como co-escritor y co-productor de la misma, por ésta recibieron el American Music Video Entertaiment Award, al igual que por la banda sonora de la catalogada como la mejor serie de televisión de los noventa Twin Peaks, por la que fue galardonado con el Best Album Award y el Grammy Award, además este banda sonora, obtuvo por lo menos en quince países el disco de oro por sus altas ventas.

Posteriormente realizaría la música para Twin Peaks: Fire Walk With Me que es el fabuloso cierre de la serie hasta ese momento, porque en 2017 se estrenó en Cannes y para la plataforma Netflix, la inigualable tercera temporada de esta serie,  también para Lost Highway, Straight Story y Mulholland Drive, por esta última obtuvo dos nominaciones al igual que por la banda sonora de City Of Lost Children de Jean Piere Jeunet y Marc Caro.

La mancuerna tuvo que ser rota por los distintos compromisos e invitaciones realizadas por otros directores a Badalamneti, además de su incursión en varias series de televisión. Su trabajo siempre ha sido acompañado de nombres interesantes en el cine, Lynch, Jeunet, Schrader y Boyle, solo por mencionar algunos, lo que ha dado como resultado bandas sonoras inconfundibles y realmente entrañables para los cinéfilos.

Finalmente, si quisiéramos describir en pocas palabras a la partitura de Angelo Badalamenti, sería describiéndola como cautivadora y emotiva, como una invitación constante e incansable para a viajar través de sus notas con melodías de ensoñación que nos evocan pasión y locura a la vez.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

A lo largo de este año, la producción musical ha sido sumamente amplia en un contexto socio-cultural y político -económico post pandemia donde continuo apareciendo creación a este respecto y también en su contrario celebrando a la vida y la utopía sistémica de que quienes sobrevivimos a esta, ahora somos otro tipo de humanos, la pregunta es, ¿eso será verdad? en el marco de una guerra capitalista, un golpe de estado en Bolivia y con pobres más pobres y ricos más ricos, disculpen me desvié del tema específico, retomo.

A continuación les dejo algunos álbumes que alcanzamos a escuchar al cierre de este 2022 y que no están incluidos en los dos textos anteriores que publicamos sobre música que destacamos durante los pasados nueve meses anteriores, además es necesario precisar que la mayoría de la música aquí destacada es emergente, independiente o que ha permanecido al paso de los años en un estrato de de escucha de nicho y  además que por consiguiente está alejada de las listas de músicas mainstream, finalmente, también les dejo las ligas por si todavía no los han revisado.

Zaliva-D/Misbegotten Ballads

Desde Beijing el dueto conformado por Li Chao y Aisin-Gioro Yuanjin, es indudablemente uno de las propuestas electrónicas actuales con un carácter hipnótico ineludible para las y los amantes de la experimentación, que con un sonido muy del pasado analógico, te llevará a una zona obscura de meditación tan disfrutable que posiblemente no desearás salir nunca de ahí.

Con Misbegotten Ballads, seguramente encontrarás a una dupla china con una maduración alcanzada con ésta su cuarta producción, la cual se desenvuelve con una solvencia apreciable durante los casi 45 minutos, de un viaje sónico negro y en momentos sumamente profundo y contemplativo como en Shang Lu Xing Xing y Mian Ru Er Tiao Tiao y transitorio a la danza trance de Weng Weng Zheng y  Hun Shou Qiang Qiang.

Black Swan Lane/Blind

A quince años de una historia musical sumamente refinada donde convergen constantemente Dream Pop, Shoegaze y Post Punk, los ingleses Black Swan Lane entregan su décimo álbum, con la congruencia de una elegancia convertida en estilo inconfundible.

Es inevitable la presencia sutil de The Chameleons en esta trayectoria de tres lustros, ya que dos de sus miembros pertenecieron a la banda de culto antes citada, por fortuna su sonido no se ha sumado a un conjunto genérico que te tenemos muy bien identificado y que se ha convertido en una fórmula para no arriesgar su impacto en esta vena de la música; In the Garden with Eve, Fragile y Can’t Keep Me Qiuet, son un trinomio que muestra como han construido un estilo propio.

El disco Blind, pone en nuestros oídos un álbum que nos habla de que aquello que se hizo en los ochenta, ha trascendido hasta nuestros días, para mostrar su vigencia, como parte de una melancolía viva y atemporal.

Tindersticks/Stars at Noon

Stars at Noon, es la partitura más reciente que confecciona Tindersricks, para la cineasta Claire Denis, donde las obsesiones temáticas entre los músicos y la artista audiovisual, convergen nuevamente para deleitarnos como una de las mancuernas más sólidas de las últimas dos décadas

De diversas formas sónicas a lo largo de la historia del séptimo arte, el sentimiento del amor ha sido representado, aunque nunca con la solvencia y la depuración estilística de los ingleses, que a lo largo de su trayectoria discográfica nos han llevado por pasajes del amor y desamor, realmente pocas veces alcanzada por otros músicos

A medio camino entre el Soul, el Jazz y el Chamber Pop, Tindersticks afirma por qué es una de las bandas inglesas más prestigiada de las últimas tres décadas, combinando su discografía con la de músicos de banda sonora, donde han dialogado magníficamente con el trabajo de Denis.

Esta última partitura liderada por el inconfundible Sturat Staples, también es sumamente disfrutables a la distancia de la película que abraza; Taxi Across  Town, Hotel Bar y Stars at Noon son la médula espinal de todo el cuerpo musical de esta pieza. 

Sobs/Air Guitar

La joven banda de Singapur, llama nuestra atención por su impregnada frescura y dulzura al transitar con distinguida naturalidad entre un Chamber y Dream Pop, que incluso en momentos nos empalagan no con el peor de los sentidos, sino desde aquel que nos acaricia constantemente los oídos, desde esas maneras de sentir y vivir; que posiblemente muchas y muchos de nosotros ya hemos dejado a la distancia.

De cierta manera al escuchar su segundo álbum, Air Guitar, los asiáticos me remitieron al sonido y las temáticas de los Pain of Being Pure at Heart, que hace 15 años nos contagiaban de la misma manera con aquellas experiencias amorosas que nos apasionaron y que también nos rompieron, “Your lips don’t taste the same, you’re no longer mine/You’re not worthy of the fight ”, como versa un fragmento de una de sus canciones.

Me parece que la personalidad de esta producción conformada por nueve piezas, se encuentra inmersa en el trinomio Dealbreaker, Worldimplode y Last Resort, si pensáramos que nos queda a deber algo esta banda, seguramente sería que nos gustaría escucharlos cantar en alguna de sus tres lenguas locales, porque realmente disfrutamos mucho escuchar los idiomas asiáticos como en los casos similares de Slleepy Ab, Cosmicdust y My Dead Girlfriend, entre muchos otros. 

Escucha todos los viernes a las 17 Hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y https://ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Lamentablemente a principios de este diciembre de 2022, también deja esta dimensión terrenal, una de las figuras más emblemáticas de la música y el rock subterráneo del México de los 80’s y hasta nuestros días, me refiero a Arturo Fagoaga, su nombre de pila Arturo Sezmer y mejor conocido como Dr. Fanatik.

Foto. Laura Quintanilla

Durante los últimos años hemos perdido en México a varias piezas claves de la nuestra música underground; Illy Bleeding líder de Size, a Carlos Alvarado  de Vía Láctea, Decibel y Chac Mool,, también a Jesús Bojalil mejor conocido como El capitán pijama, y a Mateo Lafontaine de María Bonita y Década 2.

Para Arturo Fagoaga, la irreverencia y la crítica a lo establecido, fueron dos de los ejes transversales que identificamos en su trabajo, el cual Indudablemente, lo marcó con singularidad a través de aquellos actos performativos de humor ácido, donde esos cánones de los modales correctos nunca delimitaron su quehacer creativo, donde siempre la experimentación también fue otro elemento sustancial como herramienta formal y discursiva, para así situar al conjunto de su obra, en una muestra del ejercicio de la libertad como un planteamiento de origen-desarrollo-objetivo.

A lo largo de esta trayectoria, uno de los proyectos más recordados de Fagoaga, es el de La suciedad de las sirvientas puercas, que a principios de los años noventa en colaboración con Saúl Hernández, José Manuel Aguilera, Federico Fong y Alfonso André, marcarían la historia del rock mexicano con la realización de solo tres presentaciones del que podríamos denominar como uno de los pocos sucesos de nuestro rock, donde varios músicos de diversas bandas forman un nuevo grupo, lo que también nos lleva a afirmar, que la historia del otro rock mexicano, es decir, de aquel que no se convirtió en mainstream y que siempre existió de manera independiente, subsistiendo en el pliegue de lo muy poco conocido y difundido, alimentándose del entusiasmo de un público cautivo y de nicho, obviamente no sería la misma sin su trabajo.

Durante este 2022, Dr. Fanatik Unlimited, que es la manera en la que se concentra un largo periodo de más de cuatro décadas de creación, con la compañía, la colaboración y la complicidad de su amigo Lorenzo Lagrava, con quién realizo en estos últimos años los documentales El pensamiento del arte y El arte desde el arte, donde la reflexión sobre el arte contemporáneo en nuestro país, es la vena que alimenta  ambas piezas y que éste último se presentó durante una semana en Cineteca Nacional y tuvo otra proyección en el Munal, no sería lo último que desarrollaría esta contundente mancuerna creativa, sino que también estaban realizando el primer domingo de cada mes, la musicalización en vivo de varias piezas importantes del cine mudo, en el Centro Cultural Los Pinos, entre éstas a Nosferatu de Murnau en el marco de su primer centenario, al igual que a la poco conocida The Bat de Roland West y la imprescindible Häxan de Benjamin Christensen.

“Un excelente artista multidisciplinario, gran amante de todas las artes , siempre buscando la innovacion .

Se le va a extrañar pues fuimos hermanos por elección, fue una gran aventura compartir tantas experiencias tanto artísticas cómo de la vida misma. Solo deseo mucha luz en su camino, su legado siempre estará presente:”

Lorenzo Lagrava

Para cerrar este muy breve pasaje que subraya la importancia y trascendencia de lo que ha sido Dr Fanatik, les comparto las piezas musicales que considero imperdibles de escuchar; Pesadilla tropical, Ella es una santa, Ositos de peluche y Ultraman, además de todos los ejercicios de musicalización que realizaron.

Escucha todos los viernes a las 17 Hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Hace varios años, en este continuo e incansable cabalgar a través de una de nuestras pasiones y obsesiones que es la música, que con tantos significados nos ha llevado a diversos caminos, en los cuales la percibimos como un representante  de luchas, de discursos, y  de posturas, que nos hablan de las diversas realidades en las que coexistimos, es como llegamos al encuentro con la periodista musical Karina Cabrera, (Sonic Arsenal, Slow Fizz) no solamente para coincidir en la ruta, sino para tejer colaboraciones a propósito de su singular compromiso e interés por realizar una investigación con perspectiva de género que nadie más hasta este momento, estaba realizando.

Así es que escuché de su proyecto denominado, Mapa de músicas mexicanas, al que debemos entender no solamente como un receptáculo de creación musical actual de mujeres, sino como un espacio donde las historias, las reflexiones y las críticas de fondo a propósito de la desbalanceada presencia de ellas en la música que se programa en la radio, de su participación en festivales y del número de producciones logradas, son algunos de los rubros que pone sobre la mesa y que continuaban sin ser vistos como prácticas de invisibilización al respecto de la creación musical firmada por mujeres.

Para este 2022, Karina Cabrera divide en cuatro trimestres, la revisión y exploración de la producción musical de mujeres, obteniendo un conteo de más de 100 álbumes, Ep´s y sencillos al cierre del mes de septiembre y además se encuentra preparando la última entrega trimestral que será al cierre de este año. Este dato numérico que dobla en comparación con el registrado a lo largo del 2021, nos muestra, que hoy, la música tiene una arista creciente en cuanto a las mujeres en la composición, la instrumentación, la interpretación, la producción, la sonorización y la mezcla, lo cual nos entusiasmo muchísimo saber, porque significa que la situación va tomando otro rumbo,

Este mapa, va marcando los estados al interior de nuestro país donde se ubican las diversas actividades musicales de mujeres, a través de venas que orgánicamente se retroalimentan y dialogan desde el R&B, el regional, el hip hop, el rock, la electrónica, la improvisación, la experimentación, el punk, el ska, el post punk, y el pop entre otros, lo que lo convierte en un espacio plural, que enfatiza en las producciones independientes, que también hablan de autogestión y libertad creativa como ejes políticos de resistencia y persistencia.

“Han sido 3 años de alcanzar objetivos y notar que nunca es suficiente, sin embargo he logrado crear la atención sobre una escena desde diferentes espacios. Aunque Sonoridad es el trabajo de una sola persona, desde el principio el planteamiento para su existencia fue incidir en los medios existentes y crear redes de trabajo, así se han logrado colaboraciones con Indie Rocks!, Ibero 90.9, Radio Cósmica, Violeta Radio, En Neza Radio, Colectivo Gravity Radio, Radio Nopal, Radio Mexiquense, Radio BUAP, Film Club Café y muchos otros proyectos, que han albergado contenidos, programas especiales y hasta ciclos de cine, todos con un objetivo, hablar de una historia donde las mujeres son protagonistas y su música es relevante”.

Karina Cabrera

Escucha todos los viernes las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Siendo el primer festival de cine documental en nuestro país, partiendo como DocsDF y posteriormente tras un oportuno y necesario crecimiento para convertirse en uno de los más robustos y propositivos encuentros cinematográficos dedicados a la exhibición, producción y reflexión de la narrativa audiovisual de la no ficción del siglo XXI, DocsMX llega a su décimo séptima edición con el reconocimiento de su amplia experiencia y acompañado de sus otras opciones Doctubre y VeranoDocs, que en conjunto amplían sus alcances cualitativos anuales.  

Conformado en está ocasión por 91 piezas a proyectarse, las cuales serán distribuidas en media decena de sedes del 13 al 23 de octubre, será necesario no dejar pasar el documental inaugural, Werner Herzog. Radical Dreamer del periodista, literato y documentalista Thomas von Steainaecker, donde Patti Smith, Nicole Kidman, Volker Schnoldorf y Win Wenders entre otros y otras artistas, comparten sus apreciaciones a propósito de uno de los cineastas más osados narrativamente hablando y que por consiguiente, es uno de los creadores de las más poderosas secuencias e historias recordadas, citadas y estudiadas del séptimo arte de las últimas cinco décadas.

Por otra parte, subrayar la importancia del reconocimiento al activismo humanitario desde la creación audiovisual con la retrospectiva de las cuatro piezas que hasta hoy conforman la producción de Skylight Pictures donde Pamela Yates, Paco de Onís y todo el equipo de esta iniciativa han generado interesantes documentos centrados en temas de derechos humanos, injusticia social y violencia sistemática, los cuales son imprescindibles para entender de la mejor manera, lo relevante de la visibilización de las resistencias en contra del sistema represor presente y activo en Latinoamérica y el resto del mundo.

También la pieza del mexicano Rodrigo Reyes (Lupe bajo el sol, 499), que en esta ocasión  con Sansón y yo, genera una historia a partir del tema central de la migración de los jóvenes de nuestro país en busca de una vida con expectativas distintas a las que por generaciones se suscitan en las zonas rurales del México profundo, donde un joven condenado a cadena perpetua y el cineasta construyen una fuerte amistad durante el proceso de construcción y filmación del mismo.

Por la parte que presenta historia musicales interesantes, me parece que Patti Smith. Electric Poet de Anne Cutaia y Sophie Peyrard, no la podemos dejar pasar, porque las cineastas imprimen sobre la pantalla, la trascendencia del trabajo y vida misma de una cantautora tan poderosa, aguerrida y feminista crítica, que llega hasta nuestros días con tanta franqueza y frescura, que hacen la hacen un referente imprescindible de la historia de la poesía-rock y por supuesto, Tutti Frutti. El templo del Underground de Laura Ponte y Álex Albert,  es otra de la piezas imperdibles del DocsMx de este 2022, el cual esperábamos desde hace tres años que nos enteramos de su producción y que podemos intuir será un ejercicio centrado en extraer de la memoria, otro de los importantes acontecimientos con respecto a la actividad del rock subterráneo de mediados de los años ochenta en el tan referenciado Distrito Federal, donde este espacio fungió como punto de encuentro entre los músicos y la juventud en un México donde el rock comenzaba a surcar esos nuevos caminos que fueron censurados desde los años setenta y que en ese momento su aparición, cambiaría dicho contexto a contra corriente aún más notable para las músicas cono el Punk, el Post punk, el Gothic Rock, el Synth Pop y otras afines.  

Enmarcado en secciones como Global Docs, Otro mundo es posible, Nuestra América, Suena mi pueblo, Fragmentos Internacionales, México ópera prima Hecho en México y la retrospectiva; es como curatorialmente se delinean los ejes temáticos de este encuentro cinematográfico ineludible para los amantes del séptimo arte y que a casi veinte años del arduo trabajo desarrollado por Inti Cordera y todo el equipo que hace posible DocsMX, continúan mostrando uno de los menús más contundentes de los encuentros a propósito de las narrativas audiovisuales de la no ficción del siglo XXI.

Para detalles de programación:

https://docsmx.org/

Escucha todos los viernes a las 17 Hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Karina Galicia/Las sangres

Insistir en poner en nuestros oídos, las narrativas acerca de las diversas violencias en contra de niñas y mujeres, es un compromiso que muchas y muchos atendemos de manera cotidiana, debido a su importancia y trascendencia en nuestra realidad actual. En ese sentido, la más reciente producción de la música, compositora y cantautora mexicana Karina Galicia, nos resulta una experiencia sumamente necesaria, para no desentendernos de la violencia y desigualdad de género, además de la resistencia en la que las mujeres han estado inmersas históricamente y que de igual manera, que estemos atentas y atentos a los paulatinos alcances de sus luchas tanto a nivel internacional como en México, que a pesar de los innumerables costos para alcanzarlos y que gracias al amor como un eje de sus batallas, también en nuestros días celebran sus cuerpos como territorios externos de esos paradigmas que durante mucho tiempo les fueron impuestos.

Desde el R&B como género musical preponderante en su Ep Las sangres, Galicia nos lleva por un pasaje firmemente feminista tan necesario en nuestro país, musicalmente colorido donde igualmente cabe el Pop y el coqueteo con la instrumentación de nuestras músicas regionales, las cuales elegantemente convergen, deleitándonos a través de tránsitos exquisitos inmersos en historias que nos hablan de dolor, violencia, amor y liberación.

J. Zunz/Del aire

Las rutas de la música realizada por mujeres durante nuestros días más cercanos, afortunadamente se han diversificado hacia múltiples lugares alejados de las zonas comunes, como lo viene haciendo desde hace tiempo Lorena Quintanilla, a quien conocimos hace una década con Lorelle Met the Obsolete y que durante este 2022, nos entrega su segunda producción titulada Del aire, que indudablemente nos lleva a lugares rodeados de obscuridades sumamente disfrutables, donde podemos regodearnos en la introspección que a muchas y muchos nos fascina, para sumergirnos en nuestros adentros y escrudiñar en recuerdos difusos, donde el caos es semejante al orden de la experimentación y sus múltiples caminos, que confeccionan otros tipos de orden que asemejan a pasajes sónicos nunca antes escuchados.

Me parece que Quintanilla, poéticamente logra recolectar esas partículas invisibles a a los ojos y a los oídos, para convertirlos en secuencias sónicas, que a partir de que las escuchamos, jamás olvidaremos que flotan. Coexisten y contaminan nuestros entornos cotidianos.  

Mouse on Mars/Spatial Jitter

La experimentación sónica puede ser para muchas y muchos, un universo del cual nunca quisiéramos salir por la infinita experiencia estética en la que nos regosijamos como si fuésemos infancias en un parque de juegos; disfrutando, divirtiéndonos y encontrando nuevas aventuras para esos oídos insaciables e inquietos, dispuestos a los riesgos de lo desconocido, de lo que también puede ser cognitivamente un reto constante, donde los límites propiamente serán los alcances imaginativos de los constructores de estas experiencias y de quienes queremos aprovecharlas.  

Russolo, Cage, Stokhausen, Eno y Tomita, entre otros autores, han dejado un legado importante al respecto de su exploración específica a propósito de la experimentación sonora y musical. En ese sentido, el dueto alemán Mouse on Mars conformado por Juan St Werner y Andy Toma entregan este 2022, el registro de la audio instalación titulada Spatial Jitter, la cual fue presentada durante este año en la Galeria Lenbachhaus y Kunstbau y que es un constante tránsito a través del sonido que se mueve físicamente entre objetos dispuestos estratégicamente en el espacio, con un juego compositivo prediseñado para nuestros oídos y nuestra mente; mediante los retos de las altas y las bajas frecuencias, de lo sónicamente lúdico a lo secuencialmente musical y hasta situarnos en lo deliciosamente ruidoso y áspero para los tímpanos.

Dispuesta en dos tracks con longitud de menos de 45 minutos, la pieza más reciente del dueto alemán, quisiéramos que no terminara, porque sus cualidades sónicas nos invitan a un imaginario capaz de dislocarnos por completo de nuestra cotidianidad y situarnos en un no lugar existente, solamente duarnte el tarnscurso de su escucha.

Man in Motion/E11even

Desde hace más de diez años, Omar Lied y Sarmen lideran al proyecto Man in Motion, el cual es una interesante muestra del Trip Hope y el Down Tempo, que son dos de los géneros de la electrónica con muy poca producción en México, a pesar de que existe un público de nicho realmente atento de dichas vertientes musicales como lo constatamos con las presentaciones de Portishead y Massive Attack en el Festival Corona Capital hace algunos años.

E11even es su tercera producción y nos lleva a lugares que la música electrónica análoga-digital mexicana aun no conocía, las capas sónicas que conforman ésta suave y sutil obscuridad se contienen en una singularidad propia, la cual identificamos como una estética inmersa en la ensoñación de los beats y la profundidad de una voz que constantemente coquetea con registros operísticos fascinantes y adictivos como en las frases corales de la pieza Stardust y en la profundidad alcanzada en Felido e Inhumano, para abrir un camino más luminoso hacia el irremediable juego perceptivo de Four Leaf Clovers.

Man in Motion, sin duda es uno de los de los artífices de la música actual mexicana, que esta abriendo y marcando esas rutas muy pocas veces transitadas por nuestras músicas, donde nuestro contexto específico, lo enriquece de su propia identidad emocional, social y cultural.

Django Latino

Existen en la historia del Jazz varios ejemplos de trabajos que al paso del tiempo se convierten en referentes y citas obligadas, por la contundente prevalencia de sus partituras en su viaje hasta nuestra actualidad, desde estos parámetros el gitano Django Rainhart es uno de esos músicos que hasta nuestro hoy continua siendo tema de escucha y de reinterpretación, así es como lo presentan el trinomio de cuerdas radicado en Alemania y conformado por José Díaz de León, de México, Sven Jungbeck de Alemania y Juan Camilo Villa de Colombia.

Este álbum llamado Django Latino, es uno de los pasajes más interesantes de los últimos años a propósito de las posibilidades de la ejecución y la reinterpretación del Jazz manouche, tan extraordinario por su ritmo construido desde las cuerdas, que nos permiten escuchar el tránsito de los dedos en los acordes, cual metáfora del sincretismo culturo-musical que es resultado dicha producción.

Con trece piezas que se mueven por el Chacha-cha, la cumbia, el mambo, el son jarocho y el swing, la experiencia no nos deja exhaustos, sino por el contrario con ganas de seguir caminando de América a Europa y visceversa, en una constante contaminación, como consecuencia de un método de trabajo e investigación, que pone sobre la mesa la multiculturalidad musical como lenguaje universal.

MIDIlab/Solitud

Ciudad Neza, históricamente ha sido musicalmente hablando, una fuente inagotable con respecto a la cultura del Rock. Ya en el siglo XXI, amplia su espectro de producción musical más allá de algunos géneros que de alguna manera lo identificaron como una voz social de las periferias. Es así como  el Post Punk de MIDILab irrumpe en nuestros oídos, como uno de esos proyectos surgidos durante la etapa más dura de la pandemia y construidos en solitario, a través de lenguaje software musical y del laboratorio en casa, que hoy en día infinidad de músicos independientes construyen. 

Axel López es la mente creativa detrás de esta joven propuesta que desde el Post Punk, logra compartir una melancolía permanente y vigente donde el estilo del falso cantante, recuerda esas historias reminiscentes del olvido, la distancia y el amor; donde su ambiente disfrutablemente frío nos invita a mirar desde la contemplación, hacia adentro al encuentro con los más íntimo y básico del ser, su existencia y sus Demons, que desde su sutil obscuridad, nos seduce y nos hace bailar como si percibiéramos el todo en un mismo nivel, porque The Moment, puede ser solo una ocasión y tal vez nunca más se repita de la misma manera, como aquella donde fuimos sumamente felices.

Simulación/Simulación

Durante los últimos 20 años, la aparición del Post Punk alrededor del mundo, tomo un curso inusitado, posiblemente con el impulso dado por  bandas como Interpol, She Wants Revenge, y Motorama, entre muchas otras. Esta proliferación cualitativa de este género, abrió un espacio para su escucha en estaciones de radio, donde se programa Rock, además de su amplia incursión en plataformas de streaming, donde podemos saltar de América a Europa y de Asia a Oceanía escuchando música en este género.

Hoy en nuestro país, ya no se cuenta con los dedos de las manos las agrupaciones del Post punk mexicano. Simulación es una de las propuestas más jóvenes en este estilo, con su Ep homónimo, conformado por un cuarteto de piezas que nos transporta a un lugar donde la Oscuridad permea todo el ambiente posible,  como si cada uno estuviera Atrapado  en esos Sueños que se repiten evocando la ausencia de alguien en nuestras vidas; es como el dueto oaxacaqueño logra atraparnos.

Nicole Faux Naive/Moon Rally

Una de las personalidades jóvenes musicales que estará liderando esta tercer década del siglo XXI desde la melancolía, sin regodearse en las tendencias del Gothic Rock, podría ser la rusa radicada en Alemania Nicole Faux Naive, quien comparte con el mundo este 2022, su primer álbum Moon Rally, producción a la cual podríamos situar en una espléndida entrega inmersa en una ensoñación pop tan placentera, que difícilmente la alejaras de tus escuchas tan fácilmente.

Este disco, realmente nos puede llevar al punto de disfrutar lo fascinante que es sumergirse en melodías y en armonías a las que hemos aprendido a interpretar como referentes nostálgicos, que pueden acariciar aterciopeladamente con tal efectividad nuestros oídos, que al sentirnos inmersos en un ambiente donde reside con demasiada naturaleza una constante pesadumbre acerca del todo y la nada, la vida y la muerte, el amor y el odio, la soledad y la compañía, como resultado de los juegos constantes de los conceptos bipolares como lo hace la autora en el fragmento Writing a letter is better for the words, and you can keep it in your pocket or you can throw it away, But please, if you throw it away Let me stay in your brain…..de la pieza Imaginary Boy y así sucesivamente durante todo el álbum y sobre todo en Cry from the Backyard, Empty Summer, Sunday´s Child y así sucesivamente.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Steven Brown/El hombre invisible

Desde la más pura tradición del falso cantante e inmerso en diversas referencias musicales, es como logra un matizado e interesante regreso el estadounidense Steven Brown (Tuxedomoon, Nine Rain) quien ha radicado en nuestro país desde hace dos décadas y que indudablemente nos regresa a un sitio el cual teníamos un poco olvidado en una memoria cada vez más volátil e imprecisa.

Piano, guitarra, trompeta, clarinete, sonidos del campo y de la ciudad y electrónica;  abordados desde su ya tan conocida y deliciosa experimentación, nos llevan a través de un viaje sónico, confeccionado con brillantes méritos estéticos que nos remiten a una larga y concisa trayectoria de músicas coloridas y enriquecidas de culturas diversas que en el siglo XXI, subrayan la multi e interculturalidad que en el caso particular de este músico, robustece la amplitud de sus horizontes sin fronteras.  

Sociedad Café/Clásico

Con más de dos décadas de trabajo erigido desde ciudad Neza, el rap-hip hop de Sociedad Café, despliega a través de una docena de finas piezas que nos permiten acercarnos a su amplia cultura musical mostrada desde sus samples que nos llevan a un viaje en el tiempo y en las geografías de sus procedencias, con la intención de subrayar el concepto que define a su propio trabajo y a esta su más reciente producción como Clásico y las diversas atribuciones temporales, estilísticas y líricas con las que se empata con el concepto.

También Don K-fe y Virus, aprovechan para referirse a la muerte con referencias a nuestras tradiciones con Camino hacia el Mictlán, así como la cultura de la movilidad sin motores en Estilo Tumbado, al igual que refiriéndose a las diversas situaciones de violencia en aumento en nuestro país con Estado crítico, sin duda, este álbum confirma porque han sido considerados uno de los músicos mexicanos de la rima más interesantes, influyentes e imperdibles de la cultura rap-hip hop de este siglo.

Nazdak Jones/ N.A.S.A

Mirando a las estrellas es el nombre del primer tema de este disco y también un buen comienzo para dejarse llevar a través del viaje sónico que Nazdak Jones confecciona al incorporar meticulosamente desde los primeros segundos a la escucha de su álbum N.A.S.A. loops, texturas y secuencias artificiales y manipulaciones digitales de sonidos análogos que nos envuelven en un ambiente, que aunque sónicamente arquetípico del concepto de lo espacial de la cultura popular, pero no por eso exentos de su propio estilo y valores estéticos musicales.

El músico consigue dejar claros sus trazos como autor, así como su huella geográfica como un referente en el universo al compartir su idea a propósito de México en el espacio, para también sugerir representaciones sónicas de la idea cada vez más cercana de Viaje a Marte y la posibilidad de encontrar uno de los recursos de vida considerados más importantes Agua en Marte, así mismo, a lo largo de catorce piezas, encontramos un juego constante con el vocabulario de lo referente lo que esta fuera de nuestro planeta, para delimitar un campo de acción conceptual musical alrededor de esto y del título del mismo.

ADULT/Becoming Undone

Después de un álbum concebido desde la obscuridad como interruptor de la experiencia cognitiva, el dueto originario de Detroit ADULT fiel a sus principios, continúan confeccionando desde el negro como un matizante inmerso en una realidad cotidiana que nos emite el mensaje Becoming Undone que posiblemente se acentuó con el paso de la pandemia y que muy probablemente con el curso del tiempo hacia el futuro, se remarque irremediablemente.

La voz de Nikola Kuperus acompañada de las secuencias electrónicas frías emitidas por Adam Lee Miller; que nos invitan a la danza repitiendo con una voz que parece que no escuchamos, que reflexionemos sobre que el todo esta situado en un punto de descomposición y disfuncional Undoing Undone, con la idea de mirar transformaciones humanas necesarias, que no están cimentadas en el optimismo barato de la publicidad simplona y artificial y que si nos enfrenta al sincero espejo Iam Nothing.

Melodys Echo Chamber/Emotional Eternal

La mezcla perfecta entre Dream Pop y Psicodelia se llama Melody Prochet, música francesa que con su tercera entrega Emotional Eternal y a una década de que se diera a conocer con uno de los álbumes homónimos más recordados a la fecha de dichos géneros, es como de nueva cuenta nos seduce sin el menor titubeo, llevándonos a una zona de ensoñación que nos parece familiar, sumamente colorida aunque bañada de cierta nostalgia donde la prevalencia de lo que se siente habitar en ese lugar que nos es compartido como un Personal Mesage, donde también eso a lo que hemos indefinido y a la vez valorado como esencia, se convierte en una transición en un Alma the Voyage, que tal vez esta en un trance donde podemos encontrar Pyramids in the Clouds y un lugar donde Where the Water Claers the Illusion.

Aunque fueron cuatro años de distancia entre Bon Voyage y esta su tercera producción, la espera ha sido excelentemente retribuida, con un bellísimo álbum que transita en la naturalidad de su regocijo sónico, semejante a esos sueños de los que nunca queremos regresar.     

Elena Setién/ Unfamiliar Minds

Una de las mujeres que ha llevado y traído a las músicas experimentales gran frescura durante la segunda década del siglo XXI, es indudablemente la donostiarra Elena Setién, quien ha colaborado con Fred Frith y John Zorn de distintas maneras, para colocarse en el escenario donde musicalmente hablando todo es posible y nada es definitorio.

En el álbum Unfamiliar Minds, el juego constante de los opuestos se despliegan libremente; lo que parece obscuro se ilumina, lo que se regodea en la experimentación se aterciopela y lo que se presenta como suave se convierte en áspero, procesos que podemos interpretar como transiciones y matices como la vida misma del resultado de dos años agudos de pandemia mundial y que quedan, me parece excelentemente abordados con 2020, Situation y This Short Life, trinomio de declaraciones donde el estar recluidos, los convirtió en crisis que a simple vista no lo parecían. La española confeccionó uno de los discos más interesantes resultado del par de años de emergencia sanitaria, asumiéndolo como parte del ambiente que se respiró y que nos marcó como humanidad, con un antes y un después.    

Deserta/Every Moment You Nedd

Hace dos años conocimos la primera entrega del ensimismado Matt Doty, mejor conocido como Deserta, que desde diversos sentidos nos recordó a varios momentos de la historia de ese Shoegaze atmosférico, deliciosamente frío y apasionadamente melancólico. Entre la referencia obligada y la frescura creativa que permitió el año más agudo de la pandemia, ese fue uno de los descubrimientos más afortunados de aquel momento.

Con Every Moment You Nedd, da continuidad a esa idea profunda por la búsqueda de la contemplación como un método que nos deja profundizar y trabajar con nuestros sentimientos y actos cotidianos, diríamos algunos, mirarnos con lupa hacia dentro.

El álbum me parece que puntualiza en continuar subrayando con atención, de dónde venimos Its All a Memory, aunque concluyamos de esto que diversas decisiones erróneas signifiquen el desencuentro A World Without, para que finalmente dicho desgaste de ciclos continuos sin transformaciones nos lleven a Im so Tired y otras cinco piezas que deambulan por los mismos horizontes.

Sea Change/Mutual Dreaming

Desde la electrónica experimental, ambiental y también sutilmente bañada de un pop a media luz, es como se pueden compartir sueños donde tal vez encontremos a alguien más como en Is There Anybody There, que también es donde la imaginación en modo automático juega con nuestra percepción, permitiendo que lo irreal irrumpa durante nuestros vuelos de descanso con tanta cercanía a lo fidedigno que nos propone la noruega Ellen A. W. Sunde, si pudiéramos desconectar nuestra cabeza del cuerpo y dejarnos llevar por los dictámenes del cuerpo a su contacto con la pieza Nigth Eyes y con otras de este álbum inmerso a la luz de las velas y que indudablemente es experimental y bailable a la vez e introspectivamente fascinante al arribar a su obscuridad total en Mirages.   

Nicole Faux Naive/Moon Rally

Si alguien esta hacienda música joven con claras reminisencias del ayer, claramente es la alemana Nicole Faux Naiv, que con su primera entrega nos parece que viajó del pasado para compartir un álbum tan luminoso como sombrío, Tomorrow was a Summer Day in 2001 e Imaginary Boy, donde la gelatina del reflector que lo enfoca, lo baña de un melancólico azul, sumamente presente en los tonos del arte del disco, así como en los matices de los videos y en los vestuarios de la autora. 

Muy probablemente el tema menos azul de este disco, es justamente Moon Rally, que interpretamos como la combinación de conceptos a propósito de un viaje hacia algo distinto y que incluso asumimos con su grado de apropiación desde la ficción literaria, para que partamos de un punto imaginario universal, hacia la esperanza en una lucha constante con su opuesto.

Con tal solo una decena de piezas, este álbum seguramente por muchos no será abandonado del todo en su reproducción, ya que en momentos nos puede remitir a The Cure, a Coeur de Pirate e incluso a Charlotte Gainsbourg,

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Este año fue realmente prolífico para la producción musical, a una vuelta al sol y algunos meses más de distancia de la pandemia por Covid-19, la cual provoco otras dinámicas de trabajo, donde en el caso de la creación musical y la post producción discográfica respondieron a dicha situación sanitaria, se mudaron a las casas de los músicos y las músicas alrededor del mundo.

Como en cada ocasión, desde nuestra subjetiva y limitada apreciación al respecto de las músicas en los terrenos del Shoegaze/Dream Pop, el Post Punk, la Experimentación, la Electrónica, el Post Rock, el Indie y algunas novedades emergentes, es como nos atrevemos nuevamente a compartirles algunas producciones que nos parecen destacadas de este 2021 y que sumamos a un par de publicaciones anteriores a este respecto, que realizamos en febrero y junio de este año.

De ésta manera estaríamos abarcando en tres períodos, el recorrido musical del 2021, el cual nos ha dejado con varios momentos memorables a su respecto.

Diles que no me maten/La vida del alguien más

En octubre de este año, el quinteto proveniente de la CDMX, nuevamente nos seduce con su estilo obscuro, taciturno y contemplativo, para llevarnos al goce del infinito túnel sónico negro, donde podemos situarnos de manera permanente, en el regocijo de la media luz.

La vida de alguien más, indudablemente fortalece la joven trayectoria de los nietos del Rulfo del siglo XXI, quienes han tomado como punto de referencia creativa desde la música, a una de las narrativas más inquietantes de México, la cual sí parece estar permeando el proceso y el resultado de la personalidad de la banda Diles que no me maten, que también redondean desde la técnica del falso cantante para desarrollar el recurso de la lectura en voz alta, como un gesto de estilo reconocible y a la vez oportuno a su personalidad sónica.

Lee Ronaldo/In Virus Times

Concebido desde la reclusión y el distanciamiento social a los que nos obligó la pandemia durante uno de los momentos más críticos de ésta, el ex guitarrista de la mítica banda estadounidense Sonic Youth; tuvo oportunidad de trabajar en 2020 uno de los álbumes en solitario más interesantes, escuchados durante 2021. Una suerte de introspección compartida a través del deslizamiento de los dedos Lee Ronaldo por las cuerdas de su instrumento-compañera de vida, la guitarra, a la que recorrer a lo largo de sus trastes y notas, para construir con destacada interpretación, una pieza partida en cuatro cortes, de la más pura minimalidad, que se engrandece con el diálogo musical resultante.

In Viris Times, se suma al conjunto de producciones que han surgido como resultado directo del encierro; probablemente cada parte del todo de éste álbum, nos habla de la intranquilidad, la incertidumbre y el dolor propio y de otros y otras, a propósito de nuestra transcurrir; distinto, específico y paralelo con la humanidad y en el merodeo de la Covid-19.

Tiger Lillies/Requiem for a Virus

A la cabeza de ésta banda durante más de tres décadas de trabajo, Martyn Jacques ha logrado confeccionar una de las historias musicales inglesas más prolíficas cuantitativa y cualitativamente hablando, a propósito de las experiencias humanas incómodas, que son la materia prima del análisis socio-político y cultural que realizan los Tiger Lillies, quienes han compartido con sus escuchas, de la manera menos políticamente correcta y con sinceridad, aquellas narrativas humanas que han sido resultado de su propia toxicidad, inmersa en un sistema de valores negativos, al que no todos y todas logramos enfrentar y superar de la manera menos vulnerable social y emocionalmente hablando.

En este sentido y durante los dos años de pandemia en curso, los ingleses trabajaron un par de álbumes desde el regocijo de su particular humor negro a propósito de ésta, el segundo Requiem for a Virus, se suma a una amplia producción mundial musical en torno y como resultado desde diversas perspectivas de lo que ha significado la Covid-19 en cuanto a la distinción de crisis existenciales, económicas, laborales, educativas, sanitarias y clasistas, entre otras, que se han amplificado inevitablemente como consecuencias que se arraigaran aun con mayor anclaje a sus orígenes sistemáticos.

Helado Negro/Far In

Si alguien sabe cómo acariciar los oídos con terciopelo negro, es Roberto Carlos Lange, quien se ha convertido en una voz con postura latinoamericana desde la manufactura musical estadounidense, encontrando las formas precisar para cautivar a aquellos oídos en busca de aventuras sónicas sofisticadas.

Far in, es uno de los álbumes que durante el 2021, nos sorprende por su vigencia desde el hoy del pasado, donde conceptos antagónicos como el dolor y la dulzura, son posibles en convivencia desde su muy particular imaginativo Avnat-Pop de Helado Negro y de donde subrayamos Hometown Dream y La Naranja, un par de piezas, fascinantes porque en ambas su sutil belleza se contagia al entrar por nuestros oídos y también porque en la segunda su optimista melancolía nos invade por su frescura musical azucarada.

Crixta/Eléctrico

Desde tierras sureñas de latinoamerica, heredero de una propositiva escena musical resultado del quehacer Reggae entre dos siglos, el músico argentino Crixta ha logradoque el Pop y la Electrónica con ADN jamaicano, confeccionen lo que en este siglo XXI se ha denominado New Roots.

Ésta segunda producción, se define muy sinceramente así misma como Eléctrico, permitiendo el despliegue de lo que hoy se plantea como las variantes más refrescantes del género musical por excelencia desde Jamaica, hoy expandido y apropiado alrededor del mundo, por un cúmulo de jóvenes músicos que han encontrado otras formas de hacer Reggae.

Fractal/Equilibrium

Desde Slovaquia y manteniendo la balanza sónica de la confección electrónica IDM (Intelagance Dance Music) y los fríos ambientes, Fractal logra llevarnos a lugares lúgubres, donde la contemplación será nuestro principal aliado, para bailar cadenciosamente a la métrica de la paciencia, capaz de incrustarnos en la reflexión intimista de la autocrítica, que nos permita modificar lo transformable y ajustar lo erróneo.

Vislumbrando los horizontes desolados donde posiblemente prevalece la inteligencia artificial musical, Equilibrium, nos atrapa desde la libertad de escapar de ésta, en lo que su completa disyuntiva significa: una especie de choque conceptual en armonía y discordancia ambivalente, donde el diálogo de lo humano y lo artificial han retomado una conversación en vías de la destrucción, si ésta no se retoma en vías de preservar y en vez de devastar.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Pensar que hace 28 años la OMS eliminó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, nos habla directamente de la lentitud con la que las acciones sociales necesarias para replantear y transformar nuestras realidades cotidianas ocurren, lo que es aún más terrible aunque no de extrañarse, es darnos cuenta que a casi tres décadas de que una institución con impacto internacional, respetada por las conciencias mayoritarias de derecha; que en el siglo XXI insisten en la reproducción de procesos educativos que inculquen el machismo, la homo y la trasnfobia, entre otras maneras de discriminación social y a pesar de los impactos teóricos, filosóficos y político-culturales de movimientos como Riot Grrrrl y los libros El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad (1990) y Desaparecer el género (2004) de Judth Butler, donde ambos trabajos coinciden en la concepción de “cambiarlo todo”, perduren prácticas violentas hacia dichos grupos humanos que se distinguen por las diferencias.

Moviéndonos varias décadas más hacia atrás, nos encontramos con otras  importantes expresiones de lucha ante la estigmatización y violencia hacia la comunidad LGBT+, posteriores a la represión de 1969 y las primeras marchas en Nueva York y San Francisco, un caso específico en el cine, es la mancuerna de John Waters y Divine en los años setenta.

Ésta dupla de autores, se asumen desafiantes al sistema de valores sociales de su tiempo, de las instituciones y de sus rangos de poder, creando narrativas kitsch en todos los sentidos, aboliendo la doble moral de sus contextos para colocar sobre el mismo plano al que pertenecen curas, madres, jueces y a drogadictos, vagabundos y trabajadoras sexuales, ya que todas ellas y ellos son humanos; igualmente corruptibles, con virtudes y defectos, no infalibles a equivocaciones, a los que el cine con anterioridad, solamente había dibujado sobre valorando a unos y devaluando a los otros.

La Drag Queen Divine, se convirtió en un personaje representándose asímisma, con todos los excesos de su extravagancia estética intrínseca, acompañada del colectivo de Dreamladers, donde todo cabía sin discriminación, donde todo era permitido, donde el instrumento audiovisual del cine se convirtió en el mecanismo político apropiado para presentar lo impresentable hasta ese momento en los medios audiovisuales, de aquellos trabajos considero imperdibles Multiple  Maniacs (1970), Pink Flamingos (1972) y Female Trouble (1974).

Siguiendo éste paso, nos encontramos con algunos de los diversos métodos de lucha, vertidos desde las posibilidades de la filosofía, la sociología, el derecho, el cine, el performance, la música, la televisión y otras actividades aliadas y simpatizantes de éstas luchas, como varias organizaciones sociales y ONG, que en conjunto han construido y entablado mecanismos de diálogo para que mesuradamente, se dosifiquen transformaciones necesarias en los diversos campos de la vida social.

Mientras tanto en otras partes del mundo, las expresiones en el mismo tono, las empezamos a visualizar en distintos marcos; en España en 1980 Pepi, Lucy y Boom de Pedro Almodóvar, en México desde nuestro cine, Jaime Humberto Hermosillo autor declarado abiertamente gay, en los años ochenta presenta  Doña Herlinda y su hijo(1985), ambos cineastas los reconocemos como importantes e interesantes transgresores de las formas narrativas cinematográficas costumbristas desarrolladas en sus países respectivamente; abriendo el espectro de lo permitido y abordando temáticas alrededor de la libertades generacionales sexuales y la discriminación a ciertos grupos por sus preferencias y expresiones fuera del campo heteronormado.

En la música producida en Estados Unidos durante la década de los ochenta, desde Divine en el Electro Pop, también Geneis P-Orridge fallecida  a causa de leucemia en marzo 2020, con Throbbing Gristle y Psychic TV, desde la experimentación electrónica y el performance, proporcionando una postura política crítica de la alienación institucional, que como mujer transgénero fue trazando como discurso de una vida-obra, inmersa en una izquierda ideológica retomando constantemente  a los asesinos seriales, el trabajo sexual y el ocultismo.   

En México, el Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) se ha realizado durante 34 años, teniendo como espacio principal de alojamiento al Museo Del Chopo, al paso de los años con su crecimiento se expandió a otras sedes ocasionales como Ex Teresa arte Actual a inicios de los 2000´s, igualmente del 2006 al 2010 debido a las obras de remozo del recinto, se llevó a cabo en El Museo Experimental El Eco, Centro Cultural José Martí, Centro Cultural de España y la Universidad del Claustro de Sor Juana y posteriormente a éste período regresó a su sede madre. A lo largo de su historia José María Covarrubías y Salvador Yris han sido directores de éste evento en primera y segunda etapa respectivamente, es a quienes indudablemente se les debe el crecimiento en cuanto a las diversas expresiones artísticas que se han suscitado, su ampliación en la reflexión de lo político, lo social, lo económico y lo cultural, como parte de las violencias estructurales con las que ancestralmente han sido estigmatizados y señalados de maneras negativas, marcando su estancia incómoda para los doble moralistas presentes en todos los ámbitos de la vida social cotidiana.

De la producción musical de los últimos años, subrayamos a la música trans Zemmoa que de primera instancia desde el ámbito del Synth Pop surca un camino de reflexiones a propósito del amor, el machismo y sus violencias encarnadas en las transfobias, al igual que el de la Bruja de Texcoco, que logra visibilizar el trabajo de los grupos de travestis indígenas, quienes desde las posibilidades de composición musical actual, subraya la importancia del son y el guapango en su propuesta, que también rescata, el canto en las lenguas originarias.   

También en los tiempos más recientes, el cineasta mexicano David Pablos (La canción de los niños muertos, Las elegidas) con su pieza el Baile de los 41 de 2020, que se estrenó en el 24 Festival Mix de cine y diversidad sexual, subraya la intolerancia y la represión hacia los grupos homosexuales y travesti al inicio del siglo XX, en las redadas a propósito de sus reuniones y eventos clandestinos.

Por su parte, el cortometraje mexicano Sobrevivir o votar (2020), de Edie Galvan vislumbra que vincularse con fuerzas partidista, probablemente es una opción para visibilizar más allá de lo logrado durante éstas fechas, las distintas demandas políticas de la comunidad LGBT+, por conseguir una vida digna y el acceso a las participaciones  democráticas en procesos electorales.

Así cerramos, éste breve y subjetivo pasaje por algunas manifestaciones importantes, que la diversidad sexual y la comunidad LGBT+ han generado como resistencia constante y lucha permanente por la igualdad de derechos, y oportunidades, la no discriminación, la no estigmatización y las diferentes expresiones de violencia y fobias, así como su inclusión en los procesos electorales con identificaciones oficiales, servicios de salud digna y respetuosa, entre otras demandas que describen la manera en la que históricamente han sido vejados por las violencias sistemáticas sociales del mundo.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs #LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Yoshinori Hayashi/ Pulse of Diafance

La electrónica como un método y no como un género para hacer música, suele llevarnos al paso de sus creadores, es decir, en la investigación de sus posibilidades intrínsecas en alta potencia, donde no hay un línea específica que moldee su quehacer, sino un proceso creativo en ebullición. Eso es lo que parece presentar el joven productor y dj japonés Yoshinori Hayashi con su segundo álbum Pulse of Diafance, donde libremente transita sin necesidad de visas que le permitan cruzar fronteras musicales sin miramientos ni titubeos, para dar rienda suelta a la imaginación sónica donde todo es posible en el diálogo del lenguaje universal.

Hayashi no puede negar a las y los escuchas de las piezas que conforman su más reciente entrega, su bagaje; obscuro, pulcro y sofisticado, tampoco puede alejarse de la pista de baile y de la contemplación como tres ejes que le permiten trazar sus propias rutas de trabajo y que lo sitúan hoy como uno de los creadores musicales más interesantes y propositivos de la estética electrónica en 2021.  

Lùisa/New Woman

Al escuchar la entrega musical más reciente de Lùisa, me hizo recordar desde mi subjetividad, al elegante Pop de Kate Bush en pleno coqueteo con las formas letrísticas de la personalidad de Suzanne Vega, si eso fuera acertado, pensaríamos en que tenemos un álbum para revisarse de manera minuciosa, porque además se suma a éste,  manifestaciones concernientes al feminismo prismático del siglo XXI, poniendo sobre la mesa a la New Women; no como un producto publicitario, sino como una realidad que se transforma asimisma para replicarse socialmente desde una conciencia colectiva.

El tercer álbum de la multinstrumentista germana Lùisa, seguramente muchas y muchos escuchas lo interpretamos como un medio para inspirar e impulsar el empoderamiento de la mujer como uno de los brazos de la vigente lucha feminista, que acompañada de la narrativa- anécdota y de la poesía-lenguaje By Your Side, Burn Out y New Woman; logran redondear una postura acción política desde la música como herramienta de comunicación, difusión y reflexión.

All India Radio/Afterworld

Los sumamente prolíficos All India Radio, desde Australia nos han deleitado con más de una veintena de álbumes desde 1999, piezas que nos invitan irremediablemente a la contemplación y la introspección, a cerrar los ojos y a viajar a quién sabe qué destinos por descubrir al interior de nuestra imaginación.

El resultado de su amplia experiencia al proponer el diálogo entre los instrumentos análogos, los procesos electrónicos y la confección de sonidos digitales los ha llevado a la creación de pasajes sónicos deliciosos, coloreando constantemente la ensoñación y resaltando los matices que brillan a la media luz.

Desde la primera pieza con la que abre Afterworld, es inevitable no dejarnos llevar por su seductor trip musical, al que ligamos directamente a la estadía de Martin Kennedy, líder del proyecto australiano como una clave primordial en la personalidad sónica de la agrupación. Prepárense para un exquisito viaje sónico a través de lo llamado Down Tempo, Ambient, Free Jazz y Trip Hop.

Marcela Rioseco/La chica Hipersensible

Transitando libremente desde el folclor musical de Chile y permitiéndose deslizar por las vertientes de lo acústico, lo análogo y lo sutil de lo digital, Marcela Rioseco confecciona una personalidad inminentemente latinoamericana, sumamente consciente de su realidad al interior, de lo contenida en sus reminiscencias ancestrales andinas y ubicada en la vigencia de un mundo al parecer insistente en deshabilitar las memorias y nuestros reconocimientos emocionales.

De estos elementos parece estar forjada la esencia de la propuesta musical de la chilena, que se concentra en mirar y conocer hacia atrás nuestras historias particulares inmersos en un mundo globalizado, donde Violeta Parra y Andrea Echeverri la acompañan con la sutileza necesaria para permitirle confeccionar una música sanadora conectada con la Tierra que habitamos y su biodiversidad, donde La chica hipersensible es también simbólicamente parte del estallido social en Chile, producto de los excesos hegemónicos vertidos sobre un país que no encontró otra manera de manifestar sus heridas y malestares también provocados por el “progreso” implantado desde el neoliberalismo.

Osvi/Eucaliptus

También miembro del dueto multicolaborativo Crisantemo desde Chile, nos permite mirar desde su planteamiento donde el Rock, el Folclor latinoamericano y el Dream Pop dialogan con enorme fluidez para presentar una propuesta musicalmente joven y fresca.

La propuesta del joven chileno, se inserta tanto en la reflexión personal y social en el marco de nuestra confección orgánica donde la idea de la pieza Nada, nos lleva a situarnos a ese punto para replantear las maneras y formulas de como el entretejido del sistema capitalista, lleva a la sobre explotación del árbol del Eucalipto, golpeando irremediablemente un ecosistema como lo describe en su más reciente sencillo Eucaliptus, publicado el 23 de abril pasado.

Dub Killer/Demon Sound

La obscuridad y sus profundidades, tienen varias caras, donde no necesariamente ubicamos a sus lugares comunes como nos lo presenta Dub Killer; pintando de grises y de negros todo el paisaje sónico electrónico que ha denominado Demon Sound, llevándonos a la tan disfrutable media luz, donde la visión nebulosa solamente permite ver formas y colores difusos.

Durante los cuarenta minutos de éste álbum, el autor logra hacer muy placentera nuestra estadía rodeados de una electrónica cadenciosa e inquietante y muy sintéticamente ennegrecida, lo que muy probablemente nos lleva a reflexionar sobre si ésta es la representación del “Sonido Demonio” que la mayoría nos imaginamos en coincidencia con el músico; quien desde un minimalismo desarrollado como personalidad sónica, nos guía por una extraordinaria travesía a lo largo y ancho de su concepción estética del Dub Step del 2021.

Club de Haters/Todo lo que quieras

Durante los últimas dos décadas el Dream Pop y el Shoegaze han sido abordados por las jóvenes generaciones de músicos y músicas con gran interés revitalizador, práctica a la que no podríamos considerar una moda, por su consistencia, permanencia y vigencia atemporal. Me atrevo afirmar que ambos géneros no han dejado de estar vivos desde la década de los noventa en América, Europa y Asia, como si fueran una complicidad más que idílica; revitalizándose y transformándose asimismos una y otra vez.

Club de Haters desde Argentina, nos invita a reflexionar acerca de su nombre como banda, que entendemos como una expresión muy relacionada a las juventudes de éste veinteañero siglo y de su primer Ep La catástrofe de la existencia, que nos invita a visitar la zona de los cuestionamientos, publicado hace un año y al que se le sumó en mayo pasado de 2021 la canción Todo lo que quieras, a la que entendemos cimentada en una atmósfera de guitarras frías y distorsionadas, donde su lírica sobre el silencio y lo que se calla, nos dice muchas cosas del delicioso existencialismo de la adolescencia, del cual muchas y muchos no logramos escapar. 

Munich Project/Youth

Ser joven, es el punto de la existencia de cualquier hombre y mujer, donde la vitalidad y la química de nuestras mentes y cuerpos, están en su cúspide, posiblemente ese momento, también marca los posibles caminos en coincidencia con la idea del Rock como forma de vida, a pesar de que nada del futuro está escrito.

La banda mexicana Munich Project con su primer Ep Youth, inminentemente se ocupan de resaltar esa actitud ante la vida, I Want, de ser los que cuestionan y proponen, ser la oposición a la vigencia de muchas prácticas sociales, éticas y morales, en varios casos caducas. Youth, tú, él y la otra; somos el cambio, la probable transición si así lo decidimos como también lo describen en Ella, a pesar de las vicisitudes de la vida que prevalecen, insistir y no detenerse.

Escucha todos los viernes a las 17 hrs ·#LigaarteRADIO por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Por. Salvador Cañas

Desde la recuperación de una memoria socio-histórica que nos habla del resultado de la explotación en la pisca del algodón hace más de un siglo en el estado de Durango, es como percibimos de bote pronto la pieza documental A morir a los desiertos de la cineasta española-mexicana Marta Ferrer, que pudimos ver en 2017 en el Ambulante y también el FICM de aquel año.

El minucioso diseño de audio, nos habla de una historia social inmersa en el silencio de su desventura en compañía del aguardiente y el sotol, donde los literales sonidos de picar piedra con un mazo o cincel y el rompimiento del silencio al paso del tren, entretejen su propia antropología sonorámica y específica, muy posiblemente única y no parecida a ninguna en otro punto geográfico de nuestro país. 

La personalidad de los trinomios y de los cuartetos de las voces a capela de los cardencheros de Sapioriz, hoy en el siglo XXI, contagian irremediablemente de su melancolía intrínseca en su más placentera percepción, aquella que nos lleva a reflexionar acerca de la muerte y la explotación como dos conceptos presentes en ésta narrativa audiovisual que nos sitúa en medio de cantos surgidos como respuesta a esa forma de vida que específicamente asumieron como una realidad irrevocable, los trabajadores de ésta zona.

Me parece que la autora, nos lleva a pensar en el paralelismo del surgimiento desde las entrañas del Canto Cardenche en la Comarca lagunera de México y el Blues del sur de los Estados Unidos, ambos como resultado de una vida en la opresión y explotados por un sistema que continúa vigente,

Aunque el estreno  de A morir a los desiertos en salas y afuera de festivales del llamado cine de autor y de documentales, llega casi cuatro años después, en el marco de una pandemia que obligó al paro de una infinidad de labores del campo artístico, el momento es muy favorable, por el sumarse al retorno de la exhibición fílmica paulatinamente presencial, prácticamente en todo el mundo.

Después de su pasó por Ambulante y el FICM en 2017, la pieza de Marta Ferrer, logra sumar visibilidad y conciencia al respecto de la difusión, el reconocimiento, el rescate y la preservación del Canto Cardenche, como lo hicieran también con anterioridad a éste documental, el mexicano Juan Pablo Villa a principios de éste siglo  y el venezolano Helado Negro en 2011 como parte de su participación para el Festival Nrmal de ese año.

Finalmente, A morir a los desiertos, nos permite conocer otra de las historias de las resistencias sociales mexicanas, las cuales posiblemente, siempre ha sido  favorable tenerlas perdidas en la memoria crítica del México pre y post revolucionario, a la mano del público en general.  

Escucha todos los viernes a las 17 hrs por En Neza Radio 97.3 FM y http://web.ennezaradio.com/

Read Full Post »

Older Posts »